Renacimiento: Arte y Arquitectura
Renacimiento: Arte y Arquitectura
1. INTRODUCCIÓN AL RENACIMIENTO
a) Concepto
Contenido: recuperación del legado de la Antigüedad clásica grecorromana que se convierte en fuente de
inspiración de todas las manifestaciones del conocimiento humano
Durante el siglo XV: es un fenómeno casi exclusivo de las ciudades italianas (Florencia); el
resto de Europa se mantiene dentro de los presupuestos góticos
b) Nacimiento en Italia
• Escaso desarrollo del gótico: horizontalidad, techos planos y arco de medio punto
• Desarrollo económico y social: la industria y el comercio generaron una poderosa y rica burguesía mercantil
cuya visión del mundo desplazó los valores tradicionales de la Edad Media
• Caída de Constantinopla (1453): la llegada de los sabios bizantinos a las ciudades italianas enriqueció la
recuperación del legado clásico (cultura griega)
• Las universidades y la imprenta: permiten la difusión de las nuevas ideas por Europa
• Surge el Estado Moderno: los reyes se apoyan en la burguesía urbana y concentran el poder (Monarquía
Autoritaria)
d) Nueva mentalidad
• Nueva concepción de la naturaleza: frente al Gótico (que la valora como obra de Dios), interesa por sí
misma, desde un punto de vista racional y práctico (conocer para dominar)
e) Nueva cultura
• Secularización de la cultura: la cultura había sido monopolio del clero, con el Renacimiento la Iglesia perdió
autoridad ideológica en favor de los filósofos y pensadores antiguos
• Afán por conciliar el pensamiento antiguo con el cristianismo: los mitos paganos y la filosofía antigua no se
oponen al espíritu cristiano, sino que lo pueden complementar
• Ascenso individual del artista en la sociedad: los artistas lucharon por diferenciarse de los artesanos
(trabajadores manuales) y reivindicaron la naturaleza intelectual de su oficio
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
• Nueva clientela: a la tradicional clientela de la nobleza y el clero se incorporó también la rica burguesía de las
ciudades, cuya visión del mundo contribuyó a la renovación artística
• Mecenazgo: príncipes, Papas, nobles y burgueses protegen a los artistas por varias razones que van desde el
interés por el arte hasta la utilización del mismo como arma política y de prestigio, pasando por el afán de
riqueza y el coleccionismo
g) Periodización
• QUATTROCENTO (Siglo XV): período de indagación y experimentación del nuevo lenguaje artístico que tuvo
en la Florencia de los Médicis su foco más importante
• CINQUECENTO (Siglo XVI): Roma y, más tarde, Venecia sustituyen a Florencia como centro artístico al tiempo
que el Renacimiento extendió su influencia por Europa. Se distingue 2 fases:
• Manierismo (1530-1600)
2. LA ARQUITECTURA
• Concepción del edificio en dos partes: la estructura o los elementos constructivos y el revestimiento o los
elementos decorativos
‒ Elementos decorativos: se recupera los órdenes arquitectónicos aunque sin las proporciones
clásicas (se utiliza según las exigencias del edificio)
EL QUATTROCENTO
Los dos máximos representantes de este período son Filippo Brunelleschi, su auténtico iniciador, y Leon Battista
Alberti, que desarrolló además una importante labor teórica.
Artista innovador que rompe con el Gótico: su estilo es más sencillo, lleno de elegancia y pureza geométrica, basado
en formas elementales como el rectángulo y la esfera. Busca la inspiración en la Antigüedad clásica.
Primer gran arquitecto considerado el prototipo de hombre renacentista: la cúpula de la catedral de Florencia y el
palacio Pitti se convertirán en modelos a seguir.
‒ Esta imagen exterior oculta la ingeniosa solución para levantar la construcción sin que fuesen
necesarias cimbras de madera (como en el arte gótico)::
construye dos cúpulas unidas: una interior y otra exterior apuntadas
al crear entre ambas un espacio hueco el peso de la estructura es menor
la cúpula interior, de menor tamaño, tiene 24 nervios de ladrillo que aligeran la
estructura y derivan el peso hacia el tambor, al tiempo que soporta el peso de la
exterior, más ligera
la cúpula exterior contrarresta los empujes de la cúpula interior
se utiliza el ladrillo dispuesto según la técnica “espina de pez” que aligera el peso
final de la cúpula
‒ Las semicúpulas circundantes sirven de contrafuertes en la base del tambor y articulan, de forma
escalonada, los volúmenes exteriores
‒ Las dimensiones y el método empleado en su construcción la convierten en la primera obra
arquitectónica del Renacimiento: se inspira en el Panteón de Roma
‒ La imagen de la ciudad de Florencia está dominada por la presencia de la cúpula
‒ Edificio abierto al espacio urbano a manera de claustro: pone en contacto la arquitectura interior y
la exterior de la plaza
‒ Fachada dividida en dos cuerpos: el inferior formado por arcos de medio punto soportados por
columnas toscanas con capitel corintio; el cuerpo superior, más sencillo, formado por ventanas
adinteladas rematadas en un frontón triangular.
Crea un tipo de iglesia renacentista inspirada en la basílica paleocristiana; en ellas, el esquema del edificio queda
totalmente claro al exterior y en el interior:
‒ Hay una proporción horizontal entre las naves: la central es el doble de ancha que las laterales y éstas el
doble que las capillas laterales
‒ Hay también una proporción vertical: el entablamento que corona los arcos del primer cuerpo divide en
dos partes iguales el alzado de la nave principal.
‒ Introduce entablamentos exentos para dar más altura a las columnas y que éstas resulten
proporcionadas.
‒ Redescubrimiento de la proporción: el todo es la suma de las partes, lo que crea un espacio armonioso
concebido a la medida del hombre y abarcable para él
‒ La luz refuerza el sentido de la perspectiva: mayor iluminación en la nave central, luz intermedia en las
naves laterales y capillas oscuras
‒ Las cubiertas planas con casetones se interrumpen con la cúpula sobre pechinas
Encargada por la familia noble de los Pazzi como capilla funeraria, se encuentra adosada al primer claustro de la iglesia
de la Santa Croce en Florencia:
Establece el modelo de palacio renacentista: disposición del edificio como un volumen cerrado, como un gran cubo,
construido en torno a un patio central cuadrado al que se abren las habitaciones:
‒ Uso de sillares almohadillados: recuerda el aspecto de fortaleza para mostrar el poder político y
económico de la familia que lo habita
‒ Articulación horizontal de la fachada: se divide en tres plantas separadas por cornisas con balaustradas
‒ Influencia en los palacios renacentistas florentinos: Palacio Medici-Riccardi (1460); Palacio Strozzi (1489-
1538)
Es el teórico por excelencia de la nueva arquitectura: propone una estética basada en los modelos clásicos y en las
relaciones matemáticas que deben regir las partes del edificio. Sus obras manifiestan la preferencia por dos
elementos arquitectónicos:
‒ La fachada está concebida como un gran arco de triunfo con un solo arco central:
• superpone y funde otro sistema clásico, el del frente del templo con sus soportes,
entablamento y frontón
• aplica un riguroso sistema de proporciones, de manera que su altura es igual a la anchura y
todo el conjunto se puede inscribir en un cuadrado
‒ La planta es de cruz latina con una amplia nave única cubierta con bóveda de cañón con casetones,
capillas laterales entre los contrafuertes (capillas hornacina) y una gran cúpula sobre el crucero
• el sistema de proporciones consigue la armonía de todo el organismo arquitectónico
• este esquema constituye un claro antecedente de las iglesias de los jesuitas, quienes lo
recogen y extienden a partir del XVI
Comparte la forma cúbica y el patio central con el modelo de Brunelleschi, pero aligera su estructura:
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
‒ utiliza el almohadillado, pero mucho más regular y plano, lo que da al edificio un aspecto más
refinado, acentuando su carácter civil y urbano
‒ articula sus tres cuerpos proporcionadamente en función de los órdenes clásicos
‒ logra un perfecto equilibrio entre la división horizontal y la vertical a base de pilastras
‒ influencia en los palacios renacentistas florentinos
2. LA ESCULTURA
• No representa una ruptura tajante con la tradición artística bajomedieval: influencia de los modelos clásicos
durante los siglos XIII y XIV (N. Pisano, G. Pisano, A. Pisano)
• Se valora la perfección de las formas: frente a la prioritaria función didáctica y religiosa del Románico y el
Gótico
• El motivo principal es la figura humana: debía ajustarse a un correcto sistema de proporciones como en la
Antigüedad
• En el relieve se aplicó la perspectiva: las figuras y el espacio se representan como aparecen en la realidad
• Los materiales preferidos fueron el mármol y el bronce: en Florencia se generaliza el barro cocido
(terracota) que suele pintarse con cerámica vidriada
Primer escultor renacentista: en sus obras perviven algunas características góticas pero al mismo tiempo
propone la óptica y la teoría de las proporciones como base científica del arte
Discípulo de Ghiberti, es el creador del estilo renacentista pleno en escultura: en sus obras destaca la
preocupación por la figura humana, a la que representó en todas sus edades; combina la serenidad y el equilibrio
clásico con la expresividad; y en los relieves se inspira en la Antigüedad y emplea el “schiacciato” (relieve muy
superficial, “aplastado”, que logra transmitir una sensación de profundidad completamente verosímil)
b) David (1440-1445)
‒ Primer desnudo a tamaño natural: el héroe es tratado como un adolescente con un acentuado
contrapposto que remite a la Antigüedad clásica (curva praxiteliana)
‒ Proporción: se retoma el canon de 9 cabezas utilizado durante el final del período clásico griego
‒ Perfección anatómica: suave modelado del cuerpo masculino
‒ Tema bíblico utilizado como alegoría política: David representa a Florencia (gorro toscano) y Goliat
a Milán (enfrentada políticamente a los Médici)
‒ Influencia posterior: servirá de inspiración a otros escultores
Creó también un tipo de imágenes muy expresivas y con gran valor psicológico, como lo demuestra su
Habacuc (1425), tendencia que se acentuó al final de su vida en obras como María Magdalena (1453), donde el
realismo y la expresividad acentúan los valores dramáticos de los personajes representados.
3. LA PINTURA
El siglo XV se considera una etapa de investigación y experimentación del nuevo sistema de representación
pictórica. Se desarrollan dos direcciones: los artistas interesados por la línea y los preocupados por el volumen. La
pintura experimentó un gran impulso y hubo muchos centros pictóricos, entre los que destaca Florencia.
Se inclina por el nuevo lenguaje al final de su carrera: adopta los principios de la pintura renacentista tras el
conocimiento de Masaccio. En sus obras se observa una evolución desde las pervivencias góticas (colores cálidos,
gusto por el detalle y figuras elegantes) hacia el nuevo lenguaje pictórico (volumen, profundidad, fondos naturales y
arquitectónicos), como lo demuestran sus versiones sobre la Anunciación (Museo de Prado, 1420; Cortona, 1433;
convento de S. Marcos, 1438) y los frescos de la Capilla de Nicolás V en S. Pedro del Vaticano (1447-1450).
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
Se considera el fundador de la pintura moderna: primer artista que da forma con el color, preocupándose del
volumen y los efectos tridimensionales. Entre sus obras destaca las pinturas al fresco de la Trinidad en la iglesia de
Sta. María Novella y el ciclo de frescos de la capilla Brancacci en la iglesia de Sta. María del Carmen, ambas en
Florencia.
a) La Trinidad (1427)
‒ Perspectiva como método científico de representación: los personajes se representan según su
posición en el espacio visto desde un punto central situado al nivel para el observador
‒ Composición triangular: arquitectura y perspectiva son los elementos que ordenan la distribución de
los personajes (armonía y equilibrio)
‒ Figuras organizadas simétricamente: un eje central divide la escena
‒ Relación entre forma y contenido: mensaje ordenado de abajo a arriba que va desde la muerte a la
oración, la intercesión, la expiación y la salvación
‒ Concepción neoplatónica de la belleza: la perfección de las formas puras son un reflejo de la belleza
verdadera, espiritual e ideal
e) En los retratos las figuras se presentan de perfil con fuertes contornos que destacan sobre el paisaje como
en el díptico de los duques de Urbino (1466)
Tiene menos preocupación por el nuevo modelo de representación: le interesa menos la perspectiva y las
proporciones de las figuras humanas. En sus obras predomina el dibujo: importancia de la línea, las formas sinuosas y
el primer plano. Sus figuras son estilizadas y curvilíneas: gusto por lo decorativo y belleza ideal.
o Temas mitológicos: recuperan la Antigüedad y encierran una segunda lectura filosófica (neoplatonismo:
conciliación entre cristianismo y filosofía)
La primavera (1482)
• Composición sencilla: triángulo formado por las dos diagonales creadas por los personajes
que acompañan a la diosa
• Interpretación: la verdadera belleza (Venus desnuda) nace sólo de Dios (espuma de Urano)
y se manifiesta al contacto con la materia (el mar)
EL CINQUECENTO
1. ARQUITECTURA
La arquitectura clasicista (1500-1530) se hizo más sobria en la decoración y prefiere la planta centralizada con
cúpula
El manierismo (1530-1600) se reflejó en una crisis del lenguaje clasicista: armonía, orden y proporción dieron
paso a la libre yuxtaposición de elementos arquitectónicos
Introdujo la arquitectura renacentista en Milán (ciudad con una importante tradición gótica). Es el mejor
representante del clasicismo arquitectónico: sus obras más importantes están en Roma.
‒ Planta de cruz griega cuyos brazos, cubiertos por bóvedas de cañón, acababan en ábsides
semicirculares con sendas puertas abiertas a los cuatro puntos cardinales
‒ En el crucero pretendía levantar una monumental cúpula con un alto tambor rodeado por una
columnata, esquema que repetía en la linterna
‒ La cúpula, sostenida por robustos pilares, contrarrestaba su peso a la manera bizantina:
• cúpulas menores colocadas sobre las capillas situadas en los ángulos de la cruz
• torres colocadas en los ángulos del ancho cuadrado
‒ Poco después de iniciados los trabajos murieron el Papa Julio II (1513) e, inmediatamente, el propio
Bramante (1515), por lo que éste sólo llegó a realizar de su proyecto los pilares que sustentaban la
cúpula central
La arquitectura clasicista llega a su más alta expresión: evoluciona hacia una interpretación personal
(maniera) del lenguaje clásico. Aunque se considera ante todo un escultor, intentó integrar la arquitectura, la
escultura y la pintura.
Encargo de los Papas León X y Clemente VIII (pertenecientes a la familia Médici) para completar la iglesia
(fachada, panteón familiar y biblioteca)
Su obra más importante es la continuación de las obras de S. Pedro del Vaticano a partir de 1546, después de
Bramante, Rafael Sanzio y Antonio de Sangallo:
‒ Suprimió las cuatro entradas proyectadas inicialmente, sustituyéndolas por una sola principal
dotada de un pórtico
‒ Potenció el valor de la cúpula: eliminó las torres de las esquinas, suprimió la columnata del tambor y
dio al casquete un perfil más elevado
‒ Utiliza un doble casquete como en Florencia pero es algo más grande y pesada
‒ Los cuatro pilares sustentantes, la curva de las pechinas y la cúpula semiesférica crean un espacio
grandioso
‒ Proyecto de urbanización del centro histórico que busca efectos de sorpresa y perspectiva
‒ Tiene forma de trapecio, rodeada de palacios que servían de escenario a la estatua ecuestre de
Marco Aurelio
‒ Los edificios estructuran sus fachadas a base de ordenes gigantes con pilastras corintias, arquitrabes
y cornisas
‒ Se disponen de forma divergente para reforzar la sensación de profundidad
Hacia 1550, una nueva generación de arquitectos consolida la tendencia manierista iniciada por Miguel Ángel
hacia una arquitectura individual y decorativa: SERLIO (1474-1554), PALLADIO (1508-1580) y VIGNOLA (1507-1573).
Son autores de obras teóricas que compilan las experiencias anteriores, definen la tipología de los órdenes
arquitectónicos y tendrán gran repercusión durante los siglos XVIII y XIX.
Andrea Palladio fue el primer profesional dedicado en exclusiva a la arquitectura: fue un teórico que influirá
en la arquitectura civil del Neoclasicismo. Desarrolla su actividad en el Norte de Italia (Vicenza y Venecia), aunque
estuvo también en Roma. Su obra se caracteriza por la armonía de las proporciones y licencias manieristas
(incrustación de frontones y superposición de órdenes).
b) Villas campestres
Las villas campestres, sus realizaciones más características, son lugares de ocio o centros productivos. En ellas
consigue aunar la tradición clásica con la búsqueda de una funcionalidad moderna. Presentan dos tipologías: la granja
o centro de explotación y las villas de ocio.
‒ La granja o centro de explotación presenta un cuerpo central para la vivienda señorial y dos alas
para almacenes, establos y graneros. En alguna de ellas, como villa Barbaro (Maser, 1558) se
mezclan elementos manieristas (ruptura del entablamento por el arco del balcón) con elementos
más clasicistas (los dos cuerpos de los extremos, de clara influencia albertiana, se rematan con un
ático con frontón triangular y aletones)
‒ La villa de ocio se concibe como una segunda residencia para la alta sociedad. Entre todas ellas,
destaca Villa Capra (Vicenza, 1551-1553), cuyas características principales son:
• Planta centralizada: reúne el círculo y el cuadrada junto a la cruz griega que forman los
cuatro pórticos de las fachadas
• Simetría y proporción: composición arquitectónica donde sobresale el sentido unitario de
cohesión y subordinación de las partes al todo
• Los pórticos jónicos, elevados sobre un podio y rematados por frontones, dan acceso a la
sala central, redonda y cubierta con cúpula, que sirve de distribuidor
• Relación entre paisaje y edificio: supone una aportación en el camino de la integración de
la arquitectura con la naturaleza
• Influencia en la arquitectura anglosajona de los siglos XVIII y XIX
‒ Recupera el modelo de teatro romano: cavea semicircular con escena a base de pórticos sobre
columnas:
• la cavea se rodea de una tribuna con columnas y estatuas
• el escenario se plantea como un gran arco de triunfo decorado con estatuas
‒ Utilización de la perspectiva en el frente del escenario: el triple vano permite ver en profundidad un
total de cinco calles en abanico
Giacomo Barossi da Vignola fue tratadista y arquitecto discípulo de Miguel Ángel. Creó el modelo de iglesia
inspirado en el espíritu de la Contrarreforma (Compañía de Jesús) y precursor de los nuevos tipos de iglesia barrocas
en Il Gesú (Roma, 1567):
‒ Planta de cruz latina de una sola nave muy amplia cubierta con bóveda de cañón con lunetos
‒ Transepto poco marcado con cúpula que resalta el crucero
‒ Las naves laterales se sustituyen por capillas comunicadas entre sí
‒ La fachada es obra de Giacomo della Porta: un doble cuerpo unido por aletones y rematado por un
frontón pero con una libre disposición de elementos arquitectónicos
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
2. ESCULTURA
Escultor más importante del período: su obra partió de planteamientos clasicistas para culminar en un estilo
personal e independiente de cualquier norma (iniciador del manierismo). Su producción escultórica puede dividirse en
3 etapas: juventud (1491-1505), madurez (1505-1554) y vejez (1554-1564).
En esta etapa desarrolla la fuerza vigorosa de la anatomía y la tensión provocada por el movimiento
contenido.
Se trata de una tumba mural adosada al muro, proyecto que sufrió sucesivos cambios (se realizaron el
Moisés, dos figuras femeninas y varios esclavos que sólo quedaron esbozados)
El proyecto incluía tanto la estructura arquitectónica como el programa escultórico de las tumbas que
presentan características comunes:
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
‒ Estructura piramidal: arriba aparecen los difuntos sedentes y abajo los sarcófagos y, sobre ellos,
figuras alegóricas de los 4 momentos del día (simbolizan el transcurso de la vida)
‒ Idealismo: no son retratos sino personificaciones de las dos vías para llegar a Dios:
• la vida activa representada por el guerrero: Lorenzo de Médici
• la vida contemplativa representada por el pensador: Giuliano de Médici
‒ Manierismo: inestabilidad, torsión y posturas difíciles de las figuras que se apoyan a los lados de los
féretros
El genio y la grandeza de Miguel Ángel eclipsa a la mayor parte de los escultores, que intentan seguir sus
pasos sin conseguir alcanzar su fuerza. Se desarrolla un tipo de escultura que rompe la armonía del período anterior,
(como sucederá en la pintura), con composiciones abiertas y formas en tensión. Movimientos agitados y actitudes y
expresiones dramáticas anticipan el lenguaje barroco del siglo XVII. Destacan dos autores principales: Benvenuto
Cellini y Jean de Boulogne (Giambologna).
‒ Interés por los contenidos temáticos: una vez superados los nuevos métodos de representación
experimentados en el siglo anterior, logrando una perfecta integración de figuras y fondo
‒ La pintura manierista recurre a procedimientos artificiosos: alteración de las proporciones
anatómicas y composiciones no equilibradas
‒ Peculiaridad de la escuela veneciana: el predominio del color sobre el dibujo produce una pintura
más sensitiva que intelectual
Modelo de hombre renacentista (ingeniero, arquitecto, pintor, investigador) nos ha legado una enorme serie
de manuscritos sobre múltiples aspectos. Es también un ejemplo de unión entre arte y ciencia: estudia la naturaleza,
la composición y la anatomía humana.
Sus obras destacan por las composiciones regulares en las que las figuras aparecen relacionadas entre sí a
través de miradas y gestos y en una perfecta integración de éstas en el paisaje o en el espacio arquitectónico en el
que se encuentran. Estas características se pueden apreciar en sus dos versiones de la Virgen de las rocas (Louvre
1483-1486 y National Gallery 1495-1508) y en la pintura mural de La última cena (1495-97). En esta última utiliza la
perspectiva lineal (el punto de fuga lo ocupa Cristo en el centro de la composición, enmarcado por el vano iluminado)
al tiempo que los personajes, distribuidos en grupos, muestran sorpresa ante el anuncio de traición al Maestro, en un
perfecto estudio de expresiones y manos.
Leonardo también realizó retratos femeninos en los que las figuras aparecen con rostro sereno y actitud
tranquila, no exenta de movimiento. Destacan La dama del armiño (1483-90), La bella Ferronière (1495) y, sobre
todo, La Gioconda (1503-06):
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
‒ Retrato de medio cuerpo con postura de tres cuartos: la serenidad del rostro y la postura
transmiten armonía y belleza (sonrisa enigmática); al paisaje se le aplica la perspectiva aérea
(disminuye la nitidez del color y el detalle hacia el fondo)
‒ Suavidad de los contornos (“sfumato”): difumina los perfiles en una especie de neblina
‒ Transición gradual de luces y sombras: imprecisión que le da un aire distante y misterioso
‒ La luz funde la figura con el paisaje y destaca el rostro y las manos
Su pintura está muy influenciada por la escultura: la preocupación por el volumen le lleva a la construcción
de poderosas y colosales figuras en actitudes difíciles y en movimiento. Además, concede gran importancia del
dibujo, predominando la línea sobre el color y tiene menor interés por el paisaje.
Su obra pictórica más importante, desarrollada en dos etapas, son los frescos de la Capilla Sixtina:
a) La bóveda (1508-12)
‒ Composición compleja: las figuras se distribuyen de manera confusa en un espacio indefinido y falto
de profundidad
‒ Las figuras adoptan formas caprichosas: se disponen en posturas forzadas y agitadas, llenas de
dramatismo (manierismo)
‒ Está presidido por Cristo Juez acompañado de la Virgen: situados en la parte superior que se
corresponde con el mundo celestial
‒ La parte inferior se corresponde con el mundo terrenal: a la izquierda, los justos son ayudados por
los santos a subir al cielo; a la derecha, los pecadores caen para ser conducidos hasta el infierno
Representa el ideal humanista y la perfección del clasicismo: sus composiciones son equilibradas, simétricas
y buscan una belleza idealizada. Logra una equilibrada síntesis del mundo pagano con el cristianismo: los mitos
paganos y la filosofía antigua no se oponen al espíritu cristiano, sino que lo pueden complementar. Su obra pictórica
se divide en tres etapas:
• Etapa juvenil (hasta 1504) se desarrolla en Umbría y refleja influencias de Perugino, sobre todo, en Los
desposorios de la Virgen (1504):
• Etapa florentina (1505-08) se desarrolla en Florencia donde se consagró como retratista y pintor de Vírgenes,
obras en las que se aprecian influencias de Leonardo da Vinci.
‒ La Virgen del jilguero (1505), la Madonna del Belvedere (1506) y la Bella jardinera (1507) son
composiciones piramidales donde las figuras se representan con juegos de miradas y manos, suaves
transiciones de luces y sombras y perspectiva aérea en los paisajes del fondo.
‒ Los retratos de Magdalena Doni (1506) y Dama del unicornio (1505) siguen los modelos femeninos
de Leonardo, con la misma postura de busto y manos que la Gioconda
a) Decora las Estancias Vaticanas (1508-1524), conjunto de cuatro salas entre las que destaca la Estancia
de la Signatura (1509), donde se encuentran grandes pinturas murales dispuestas en paredes
enfrentadas. Son composiciones simétricas con profundos espacios que sirven de marco a serenas
figuras que mezclan episodios de la historia cristiana y motivos de la tradición clásica: la Disputa del
Sacramento, las Virtudes Teologales y la Fe, el Parnaso y, sobre todo, la Escuela de Atenas. Esta última
se caracteriza por lo siguiente:
• La disposición horizontal y abigarrada de la parte inferior se compensa con la verticalidad y
la amplitud espacial del fondo arquitectónico
• Equilibrio y armonía: dos grandes grupos de personajes se disponen horizontalmente en
sendos planos paralelos
• Sensación de profundidad mediante la perspectiva lineal y la alternancia de luces y
sombras de la parte superior
• Naturalismo de los personajes y del espacio arquitectónico, logrando una perfecta
integración de las figuras (dotadas de movimiento y gran variedad de posiciones) y el fondo
• Importancia de la línea sobre el color: el dibujo detallado individualiza con claridad cada
uno de los motivos y utiliza una amplia gama cromática, combinada de forma equilibrada
• La luz permite un modelado suave de las figuras al tiempo que genera volumen y espacio
• Platón y Aristóteles dialogan en el centro de la composición acompañados de otros grandes
pensadores de la Antigüedad
• El tema alude a la verdad alcanzada a través de la filosofía y la razón, en contraposición a
la pared de enfrente donde se representa la verdad revelada por la fe y el cristianismo (la
Disputa del Sacramento)
El resto de las Estancias están decoradas con programas pictóricos diseñados por Rafael pero
ejecutados por discípulos de su taller.
b) Mientras trabaja en el Vaticano va a pintar otras obras: Vírgenes (Virgen de la silla, 1514), retratos (Julio
II, 1512; León X, 1519) y diversos temas mitológicos (La ninfa Galatea, 1512) y religiosos (La
transfiguración, 1520). Estos últimos son composiciones equilibradas pero con tendencias manieristas:
modelos musculosos y posturas forzadas donde el movimiento sustituye el estatismo de obras
anteriores.
Venecia era una ciudad de intensa actividad comercial, su luz influye en el colorido de los pintores, quienes
desarrollan la pintura al óleo preferentemente sobre tela o lienzo y no sobre tabla. Las características generales que
sobresalen en la producción de este grupo pictórico son:
‒ la importancia del color: produce una pintura más sensitiva que intelectual, a diferencia de la
florentina o romana más interesadas por las líneas bien definidas
‒ la perspectiva aérea: los colores luminosos generan una atmósfera brillante alrededor de los
personajes
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
‒ el protagonismo del paisaje: no se utiliza sólo como simple fondo espacial sino que tiene interés por
sí mismo
‒ son muy frecuentes los temas profanos y mitológicos
En sus obras predomina la mancha de color sobre el dibujo: pinta al óleo sin dibujo previo. Además, sus
temas se centran en la mitología y el paisaje.
Una de sus pinturas más conocidas es La tempestad (1508), donde las figuras humanas son un
simple pretexto para la representación de un paisaje.
En la Venus dormida (1510) nos presenta a la diosa en posición yacente, estableciendo un modelo
de belleza femenina de gran sensualidad (desarrollado a partir de entonces por otros pintores de
esta escuela) sobre un paisaje de fondos cálidos, creando un ambiente de relajación.
Maestro de pintores, fue condiscípulo de Giorgione en el taller de G. Bellini y su pintura influye en Tintoretto,
Veronés, Rubens y Velázquez. En sus obras tiene mucha importancia del color: su aplicación evolucionará hacia una
técnica cada vez más suelta y libre. Las composiciones son sencillas y los temas variados: mitológicos, religiosos,
retratos.
Entre las obras de tema mitológico destacan el Concierto campestre (1510), Amor sacro y amor profano
(1515), Venus de Urbino (1538) y Bacanal de los andrios (1518):
Esta última es una composición en diagonal, lo que genera un ritmo ondulante (excepto
Ariadna en el ángulo inferior derecho) con un fondo paisajístico que da profundidad a la escena.
Colorido y luminosidad: las figuras aparecen enlazadas creando el movimiento y la alegría
propios de la fiesta
Tiziano es el retratista de la escuela veneciana: en sus retratos los elementos de encuadre como el paisaje o
las cortinas ocupan tanta atención como el retratado. De entre sus numerosos retratos sobresalen Pablo III y sus
sobrinos (1546), Julio II (1546), Felipe II (1551) y, sobre todo, Carlos V en Mühlberg (1548):
Retrato ecuestre: referencia al mundo clásico con técnica colorista, reflejos dorados y fondo
paisajístico
Arte al servicio del poder político: modelo representativo del poder de los monarcas a partir de
ahora (victoria sobre los protestantes alemanes)
Por último, hay que mencionar algunas obras de tema religioso como La Asunción de la Virgen (1518) o el
Entierro de Cristo (1559).
Representa la crisis de los ideales renacentistas en sus composiciones manieristas con diagonales, fuerte
dramatismo y abandono de la perspectiva central (desviación de los protagonistas hacia los laterales), como puede
apreciarse en El lavatorio de los pies (1550).
Además, el alargamiento de las figuras y los abundantes escorzos con movimientos tensos y juegos de luces
y sombras generan ambientes sorprendentes y efectistas que anticipan la estética del Barroco: Hallazgo y traslado del
cuerpo de S. Marcos (1562-66); Bautismo de Cristo (c.1540); Descendimiento de la Cruz (1559); Crucifixión (1565).
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
Refleja el lujo y la riqueza de los ambientes venecianos: tocados y trajes aparatosos con marcos
arquitectónicos colosales donde el detalle y la anécdota se convierten en tema principal: Bodas de Caná (1563);
Comida en casa de Simón Fariseo (1573).
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Pervivencias del gótico: el nuevo lenguaje renacentista se fue incorporando desde finales del siglo XV, dando
lugar a formas mixtas
• Protagonismo de la nobleza y el clero: la ausencia de una poderosa burguesía hará que los principales
clientes sean la monarquía y la Iglesia, lo que explica su carácter casi exclusivamente religioso
• Dependencia de los modelos italianos: los artistas se inspiran directamente en las obras de sus
contemporáneos italianos, no en la Antigüedad clásica
2. PERIODIZACIÓN
• Primer tercio del siglo XVI: introducción lenta de elementos renacentistas italianos que se incorporan a obras
esencialmente góticas
• Segundo tercio del siglo XVI: se adopta una concepción plenamente clasicista con influencias del manierismo
italiano
• Último tercio del siglo XVI: supone una depuración ornamental, coincidiendo con el reinado de Felipe II y el
espíritu de la Contrarreforma
3. ARQUITECTURA
Es la manifestación más original del Renacimiento español: fue evolucionando desde un exceso ornamental
hacia una concepción más acorde con el espíritu clasicista de orden y proporción. Se desarrolla en tres etapas en
función de la periodización general del siglo XVI.
Los edificios son estructuralmente góticos y en las fachadas se sobreponen elementos decorativos
renacentistas (almohadillado, columnas abalaustradas, grutescos,…) con gran profusión y en una labor minuciosa que
recuerda el trabajo de los orfebres, como ocurre en la fachada de la Universidad de Salamanca (1530):
• abundante decoración distribuida simétricamente: sobre los arcos escarzanos se elevan 3 pisos
(escudos, medallones y grutescos), enmarcados por semicolumnas y rematados por una
crestería
• desconexión entre lo ornamental y lo arquitectónico: es un retablo de piedra (fachada tapiz)
que no guarda relación con la estructura interna del edificio
• programa iconográfico complejo: elogio de la monarquía de los RR.CC. como benefactora de la
Universidad
De forma puntual y por iniciativa de algunas familias nobles, se introduce en España el modelo de palacio
renacentista cuyo primer ejemplo lo constituye el Palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo, Guadalajara,
(1492-95) obra de Lorenzo VÁZQUEZ, inspirado en los palacios florentinos: almohadillado, portada enmarcada por
columnas, frontón semicircular, disposición rítmica de las ventanas, cornisa, crestería de remates,…
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
Supone la plena asimilación de los presupuestos renacentistas: los edificios se conciben como unidades
regidas por reglas claras y visibles, mostrando más interés por las proporciones y la estructura arquitectónica. Las
fachadas presentan una mayor sobriedad ornamental: los elementos decorativos se hacen más grandes y se valoran
los espacios libres.
El estilo herreriano (llamado así por su principal representante, Juan de Herrera) coincide con el reinado de
Felipe II (1556-1598) y continuó vigente en los primeros años del siglo XVII. Se caracteriza por el predominio de los
elementos estructurales (la construcción se adapta a las proporciones geométricas) y la ausencia de elementos
decorativos. El edificio más significativo es el Real Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial (1563-1584), obra de Juan
de HERRERA (1530-1597), tras la muerte de Juan Bautista de TOLEDO en 1567, autor del primer diseño.
• Se trata de un edificio complejo (palacio, monasterio, panteón real) de planta rectangular cuyas
dependencias se disponen en torno a patios distribuidos simétricamente a lo largo de un eje central que se
inicia en la fachada principal y se prolonga al patio de los Reyes, la iglesia y las estancias privadas del rey
• Al exterior presenta una gran austeridad ornamental: horizontalidad, monotonía, aspecto sólido y
hermético. En las cuatro esquinas se disponen sendas torres con chapitel (cubiertas de madera revestidas de
pizarra con remates piramidales)
• La parte central de la fachada principal presenta dos cuerpos superpuestos: combinación de órdenes
arquitectónicos (toscano y jónico), frontón triangular, pináculos y bolas
• La planta de la iglesia es de cruz griega, está inscrita en un cuadrado y tiene un vestíbulo de entrada; se
cubre con bóvedas de cañón y una cúpula central sobre tambor en el crucero. Es de una gran sobriedad
ornamental: pilastras y entablamento de orden dórico ordenan los muros interiores
• La decoración interior del resto del edificio fue encargada a importantes pintores italianos de la época:
Zuccaro, Tibaldi, Cambiaso
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
4. ESCULTURA
Presenta una evolución parecida a la arquitectura: a partir del gótico (de influencias francesas y flamencas)
se va incorporando la nueva estética renacentista
Predominio absoluto de la temática religiosa: determinado por el poder de la Iglesia y el enfrentamiento
entre católicos y protestantes (Concilio de Trento) en que la monarquía española se posiciona del lado de los
primeros
Mayor preocupación por la fuerza expresiva: la belleza formal y las correctas proporciones tienen menos
interés (afán de crear imágenes devotas de contenido emocional)
El material más utilizado fue la madera policromada (imaginería): el mármol se reservó para los
monumentos funerarios y el bronce fue escasamente empleado
Desarrollo de la imaginería: representación plástica de temas religiosos que busca el realismo más
convincente cuya técnica más habitual es la talla en madera policromada
Importancia de los retablos: de tradición gótica, alcanzan a partir de ahora su máximo desarrollo ya que
ilustran por medio de imágenes las verdades de la fe
Se trabajan también otros espacios escultóricos: sillerías de coro y sepulcros (idea renacentista del triunfo
sobre la muerte a través de la fama)
Hijo del pintor Pedro de Berruguete (quien trabajó al servicio de Federico de Montefeltro en Urbino), se
formó en Italia donde conoció a Bramante y Miguel Ángel. Durante su estancia en Florencia estudió los frescos de
Masaccio y las esculturas de Donatello.
A partir de 1523 se establece en Valladolid donde recibe numerosos encargos de imágenes religiosas y
retablos, lo que le obliga a fundar un gran taller que dirige como un hombre de negocios: el maestro diseña el
proyecto y deja la ejecución en manos de los aprendices.
Su obra más destacada es el retablo de S. Benito (1517) para los monjes benedictinos de Valladolid: diversas
tallas (Sacrificio de Isaac, S. Sebastián, S. Cristóbal) componen lo mejor de su original estilo:
La fama le lleva a Toledo donde realiza parte de la sillería del coro (1540) de la catedral y el sepulcro del
Cardenal Tavera (1551-61), sarcófago exento que sigue los modelos italianos.
De origen francés, viajó por Italia y en su estilo confluyen tres sensibilidades: la francesa, la italiana y la
española. En 1541 se establece en Valladolid donde desarrolla una amplia temática religiosa con composiciones
regulares, figuras corpulentas y anatomías proporcionadas. De este año es el Entierro de Cristo (1541), grupo
escultórico que representa un drama teatral lleno de emociones y fuerza expresiva.
Otras obras importantes son las tallas de S. Antonio de Padua (1541), S. Juan Bautista (1541) y la Virgen de
las Angustias (1567). Su estilo evolucionará hacia el manierismo, como lo demuestra el retablo del Entierro de Cristo
(1571) de la catedral de Segovia: composición quebrada, las figuras se agrupan en un espacio reducido (sensación de
angustia y efectismo teatral que anticipa el barroco).
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato
a) Influencias. Su obra, de gran originalidad y esencialmente manierista, incorporó diversas influencias que
recibió a lo largo de su trayectoria desde Creta hasta España:
b) Características
El expolio (1577-79): composición cerrada donde las figuras se disponen alrededor de Cristo (tendencia
a llenar todo el espacio); doble perspectiva y figuras cortadas: el grupo central está representado desde
el frontal y las tres mujeres desde arriba; figuras alargadas y gestos violentos: el cuello alargado y los
dedos de la mano serán característicos de su estilo
El martirio de S. Mauricio y la legión tebana (1580): encargo de Felipe II para El Escorial pero no fue de
su agrado porque el tema principal queda en un segundo plano; narración continua: el tema se
desarrolla en tres escenas sucesivas
El entierro del Sr. de Orgaz (1586-88): división en dos planos, dos mitades contrapuestas y con
tratamiento diferenciado (parte inferior o terrenal y parte superior o celestial); escaso interés por la
perspectiva: la densidad de figuras de la parte inferior impide la sensación de profundidad pero aumenta
ligeramente en la parte superior; realismo (galería de retratos en la parte inferior) y alargamiento de las
figuras (crean un ambiente irreal de gran espiritualidad); fuertes contrastes lumínicos: modela y define
los volúmenes de las figuras y tiene un carácter simbólico; predominio del color sobre el dibujo:
contraste del negro con una variedad de colores; salvación del alma por medio de las buenas obras: el
arte se convierte en un elemento de propaganda del espíritu de la Contrarreforma
Retratos en los que destaca el realismo y la perfecta captación psicológica del personaje: El caballero de
la mano en el pecho (1583-85), El cardenal Niño de Guevara (1600); La dama del armiño (1580); El
licenciado Jerónimo de Cevallos (1609-13)
Temas no religiosos, paisajes y mitológicos: Vista de Toledo (1597-99); Vista y plano de Toledo (1610);
Laocoonte (1610)
TEMA 12: ARTE DEL RENACIMIENTO Historia del Arte 2º Bachillerato