Cortometraje de ficción y animación digital
Cortometraje de ficción y animación digital
SEDE CUENCA
FACULTAD
DISEÑO DE TESIS
PROYECTO
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTAL: CÓMO REALIZAR UN CORTOMETRAJE DE FICCIÓN CON
ELEMENTOS DIGITALES COMPUTARIZADOS
INVESTIGADOR
LEONARDO ORDOÑEZ
CUENCA- ECUADOR
2010 – 2011
Declaratoria de responsabilidad
2
3
4
5
6
Introducción
Como es de preferencia universal este primer capítulo compilara y resumirá puntos específicos
de la historia del cine y la animación a su lugar encontraremos secciones que nos darán una
comparativa de trabajo de la animación en las áreas audiovisuales de nuestro interés
7
CAPITULO I
Para inicios del presente siglo la animación digital y el famoso 3D tomaron un salto extremo
generando una nueva vertiente en el cine moderno películas con exageradas escenas de
acción e imágenes sorprendentes de terremotos huracanes, meteoritos, monstruos y mundos
apocalípticos invadieron la pantalla grande. Pero sin lugar a duda lo más sorprendente fue la
llegada de caricaturas con movimientos perfectamente confundible con los humanos o sus
modelos reales.
El 3D llegó para quedarse y más que todo para reclamar su espacio en el mundo del cine.
Originalmente inicia como una herramienta poco fiable para los cineastas por su baja calidad y
su complejidad informática. Para los últimos años esa visión se tornó antigua y obsoleta con la
llegada del CGI y el desarrollo tecnológico las imágenes imposibles se tornaron posibles. Un sin
fin de herramientas nacieron creando los famosos equipos de efectos digitales, que a
diferencia de sus contemporáneos en maquillaje, robótica, escenografía, sonido, y vestuario
este equipo requiere de un personal con conocimiento en todas áreas anteriores unificando
frente a un computador a colaboradores múltiples.
La llegada de los programas 3D. Es la Matrix de esta generación los cada vez más jóvenes
creadores permitieron relacionar lo fantástico con lo comercial así nacen las propuestas de
video juegos que invaden al cine como categoría de ciencia ficción. TERMINATOR. EL DIA DE LA
INDEPENDENCIA, y PARQUE JURASICO: entusiasman a más directores que crean historias cada
vez más complejas visualmente aunque carentes de grandes guiones.
Para el 2010 se habla de la historia del 3D que cuenta con protagonistas universales, festivales
en todo el mundo convocan a esta generación digital y los canales de televisión infantiles son
los primeros en abarcar las nuevas tendencias, la publicidad no se queda atrás, el cine original
e impulsor adopta la tecnología digital como parte del nuevo siglo.
1.2La animación digital en el cine y la televisión.
¨(El arte reta a la tecnología y la tecnología inspira al arte. Los artistas técnicos proceden de las
escuelas de diseño gráfico, donde aprenden escultura, dibujo y pintura, mientras que los
artistas tradicionales se dedican cada vez más a aprender tecnología. Y cuanto mayor sea esta
polinización cruzada, más lograremos ampliar las fronteras de este medio).¨ 1
La animación es uno de los elementos principales de la cultura popular en el mundo porque
refleja todos los aspectos visuales de nuestra realidad diaria.
Su formato tradicional se ofrece en el cine, en las películas de DISNEY, PIXAR, DREANWORKS y
GHIBLI y en la televisión, en series como: LOS SIMPSONS y SOUTH PARK, mientras que su
versatilidad se muestra cada día en los anuncios. Donde se personifican desde un lavaplatos
hasta un paquete de cereales para persuadirnos de que los compremos. En su formato
generado por programas informáticos se encuentran estrechamente ligadas a los juegos de
1
john Lassetter: Pixar Animación conferencia sobre la animación EEUU 2009.
8
computador, en Internet casi todas las páginas Web tienen banners y figuras con animaciones,
y en los teléfonos móviles también proliferan los personajes animados y los juegos. Las
productoras de animación independientes muchas veces sobreviven gracias a los cortos
imaginativos que presentan en los festivales. Pero también la animación encuentra
aplicaciones en campos muy diversos, como la ciencia, la arquitectura, la salud y el periodismo.
2
En otras palabras, la animación está en todas partes.
El lenguaje de la animación se caracteriza por ser el arte de lo imposible, cualquier cosa
inimaginable es factible. Este lenguaje único tiene métodos de aplicación muy distintos; el
dibujo tradicional, la animación con acetatos o por ordenador, la animación Stop Motion, etc.
Pero, sea cual sea la técnica utilizada (y existen muchas) estas pueden adaptarse a obras de
muy diversos tipos. Desde los dibujos animados más estrambóticos hasta la más abstracta de
las películas vanguardistas, pasando por el repertorio completo de tipos de películas. Por ello
la animación continúa siendo la forma artística visual más experimental, así como la más
popular entre las masas.
La animación proporciona continuamente posibilidades narrativas, estéticas y técnicas nuevas
que estimulan a los animadores. Según Liz Faber y Helen Walters, la animación Ocupa el
espacio intermedio entre la producción cinematográfica, el arte y el diseño gráfico. 3
El movimiento animado es un movimiento que se crea artificialmente y que no se obtiene por
grabación directa del mundo real.
Esto equivale a decir que la animación oculta todos sus procesos de creación y el arte de
dichos procesos. Para el público, solo el resultado es importante: en cambio, para los futuros
animadores, el trabajo clave se desarrolla durante el proceso de creación. Punto clave de todo
4
este estudio.
2
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paul Wells Pág. 6
3 3
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 john Lassetter: Pixar Animation.). frase tomada de la
entrevista directa del autor
4
Richard Williams. 2008 ANIMATION MASTER CLASS Documental florida 2009 escuela de animación y diseño digital
procedimientos de animación capitulo 1 DVD 1 de 12
9
1,2,1 La animación para niños
La animación 3D y Stop Motion es muy popular entre el público infantil, que percibe este
mundo físico y material como algo muy distinto al de la animación 2D. La existencia de un
mundo real y atractivo con personajes divertidos es imprescindible para mantener la atención
de los niños y lograr una implicación plena en el relato de la historia. A continuación , se
presentan dos ejemplos de este tipo de animación infantil, los hermanos Koala(THE KOALA
BROTHERS) y (ENGIE BENJI), tomando el punto de vista de su creador Dave Johnson Los
hermanos Koala, una se las series animadas realizadas en Stop Motion de mayor éxito en los
canales Cbeebies, Nick JR y Disney Chanel, johnson ofrece unas pequeñas recomendaciones
para generar series infantiles: Siempre hay que intentar ver las cosas desde el punto de vista
de los niños y preguntarse; ¿les gustará esto? . Todas las decisiones que se tomen deben
basarse en aquello que los niños comprenden y encuentran divertido. Debemos tratar de
recordar las cosas que nos gustaban de niños . un ejemplo a continuacion 5
1,2,1,1 Engie Benly
Cosgrove Hill cuenta con una larga experiencia en series
infantiles, en las que siempre trata de combinar el
entretenimiento con valores didácticos. Dos de sus series más
recientes tratan de conceptos estrechamente relacionados con
los niños y ciertas preocupaciones con los adultos, así como su
papel de espectadores.
Engie Benji – el que lo arreglatodo- es un personaje que arregla
diferentes tipos de vehículos con la ayuda de sus amigos jollop y
Dan, y con las voces de los jóvenes presentadores de televisión
británicos. Ant y Dec, Anthony McPartlin y Declan Donnelly, el programa se basa
explícitamente en el tipo de historias que se inventan los niños cuando juegan con sus juguetes
favoritos .Esto a la vez facilita un modelo de narración fantasioso. Con el que se refleja la
manera de pensar de los niños su comportamiento y sus reacciones ante determinadas
situaciones desde la mirada de los niños al igual que los hermanos Koala la idea central de
ayuda a los demás es el aspecto esencial del desarrollo de la narración. Un punto de vista
diferente nace en los documentales.6
1,2,2 Los documentales animados
En life in Norway, holmen relata su experiencia de una estudiante de noruega y ofrece una
visión satírica de lo que fue un año difícil para ella , en lo que fue testigo de un racismo
constante y del rechazo inconsciente por parte de los noruegos hacia los ciudadanos,
originarios de otros países. Para ello creo un documental animado donde se plasmaban
momentos de sumo interés para los sectores sociales noruegos, El CD ROM contiene una serie
5 5
(2b- aplicación y resultados fundamentos de la animación) Pág. 116
6
La animación 3D stop motion/ la animación para niños Pág. 114-115 fundamentos de la animación
10
de animaciones cortas que se centran en temas específicos, pero éstas son sólo una parte de
una amplia selección de materiales, entre los que se encuentran textos, gráficos, fotografías y
actividades interactivas que el espectador/lector pueden elegir y discutir.
Life in Norway es un CD-ROM documental con animación interactiva. Esta obra es
especialmente interesante porque, al igual que Baker; Homen buscaba, nuevos contextos para
representar la animación, deseaba progresar en la forma mediante la exploración de
diferentes géneros y tecnologías.
Este es uno de los pocos ejemplos en los que la animación ha sido utilizada en su total
proyección educando y manejando las nuevas tecnologías a favor de un método de gran
alcance para el mercado educativo.
Pudiéramos seguir tomando ejemplos de los programas y las series televisivas así como de las
grandes producciones cinematográficas pero todo este compendio será inútil ante la
responsabilidad histórica. En esta sección dedicaremos tiempo a los grandes momentos que
dieron paso a las magníficas producciones de nuestra época, donde se crearon los conceptos y
nacieron los experimentos que nos permiten crecer en la animación digital y efectos
especiales. En esta época ya tenemos un compendio completo sobre el manejo y el uso de la
animación en la televisión y en lo que actualmente conocemos como medios alternativos de
comunicación en masa.
A continuación veremos un breve análisis de los efectos especiales revisaremos una parte de
su historia y su evolución en el cine, su influencia en la pantalla grande y su gran aporte al
7
desarrollo de este arte.
7
Los documentales animados : See Wells.P ¨The beatiful Village an the tru Village aplicación y resultados fundamentos
de la animación) (La animación 3D stop motion/ la animación para niños) A consideración of animations and the
Documentary aesthetic¨en Wells.P . Art and animation, Art / Desingn profile, N 53, John Wiley/ academy Group 1997.
11
1.3 Historia de los efectos digitales y la animación.
Al fin llegamos a este punto la animación, si analizamos el desarrollo del cine y los efectos
especiales, mismos que con su desarrollo permitieron la llegada de la animación o dibujos
animados, en esta etapa analizaremos con más detalle esa historia simple pero emotiva, debo
aclarar que para este punto se ha tomado en cuenta varios textos y elementos informativos,
de los cuales se ha escogido los más claros y menos tediosos con el fin de permitir una visión
clara y concreta de la historia y su cronología. Sin embargo se ha tomado la atribución de no
mezclar algunos textos ya que su contenido individual permite una visión más sólida de los
datos recopilados por los diversos investigadores de este arte, algunos de los elementos
históricos suenan repetidos pero para el caso de esta investigación se ha encontrado la
importancia de su demarcación. En está etapa se buscara dar un resumen de la animación y
sus inicios en el 2D con su participación más que recurrente en el 3D tema que nos incumbe en
los capítulos siguientes.
8
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 pg. 68
12
La comedia negra .(La muerte os sienta tan bien) (1992) se basa en uno de los
puntos de máximo atractivo de las técnicas de Morphing por ordenador :convertir
el cuerpo humano en una sustancia maleable, tan plástica y manipulable es como el
realizador lo ve, convirtiéndolo en una entidad no lejana a los personajes de
cartoon ( como se encargará de recalcar poco después la exuberante LA Máscara,
de 1994, que ya convierte a su protagonista , Jim Carrey, en un dibujo animado que
puede alterar las dimensiones y la estructura de su cuerpo igual como si se tratara
de una criatura dibujada por Tex Avery: unos ojos que salen de las órbitas ,una
lengua kilométrica que gira paroxísticamente alrededor del personaje ).
Los efectos especiales y digitales no solo alteran el presente: permiten desplazarse
cómodamente en el tiempo, hacia atrás o hacia delante ,con los únicos límites de la
imaginación de sus creadores .Así ,la ciencia- ficción se ha visto beneficiada por su
desarrollo ,como lo demuestran innumerables cintas del género, desde Terminador
2 (1991) hasta la apocalíptica Independence Day (1996) , que visualiza el sueño de
la aniquilación de la civilización con un realismo estremecedor .La visualización
catastrófica que proponen películas como las citadas es también uno de los rasgos
más destacados del uso de efectos especiales ,a los que no es ajena la moda de
<películas> de catástrofe > que invadieron las pantallas en los primeros años 90
siguiendo modelos ya instaurados en los 70: películas como Twister (1996) o
Vulcano (1997) son representativas de esta espectacular tendencia.
1.3.3 La reconstrucción del pasado.
13
Hollywood siempre ha tenido en cuenta que los efectos carecen de valor si detrás
no existe una historia de afectos sentimentales no menos especiales que les insufle
la necesaria vida en la pantalla y en el corazón del espectador 9
Son las técnicas utilizadas para registrar en el negativo original todos los
componentes de la escena final .En ellas se incluyen los efectos básicos, que
comprenden los cambios de velocidad (ralentíes ,cámaras rápidas); la
posición o dirección del sujeto que (suele emplearse).
La técnica de la filmación (imagen a imagen); las degradaciones y distorsiones
de la imagen; las transiciones ópticas; las superposiciones y la fotografía
diurna para los efectos nocturnos, entre otros. Por otra parte, también existen
los procesos de sustitución de imagen, que incluyen las tomas de pantalla
9
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.118
14
dividida o partida, tomas con silueta, filmaciones a través de cristales y
transparencias, o con espejos.
Por último, están las miniaturas, es decir, la filmación de figuras, decorados y
paisajes realizados a escala, y las técnicas de luz y maquillaje.10
[Link] Los procedimientos de laboratorio11.
Para hacer más creíble el efecto, se necesitaba dar vida a la maqueta de king kong, y
para ello se utilizó el procedimiento de animación llamado <fotograma a fotograma>,
que consiste en fotografiar, puntual y sucesivamente el sujeto en este caso king kong
,en diferentes movimientos ,creando al reproducirse, la ilusión de movimiento real.
Quizás los efectos más habituales sean los denominados efectos ópticos, efectuados
con copiadora óptica, que incluyen los desvanecimientos de la imagen, los fundidos en
blanco y negro o en cualquier color, los efectos de tintados, los encadenados, las sobre
10
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.96-97
11
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.96-97
15
impresiones, los congelados o imágenes detenidas y la inversión de planos, sin olvidar
la confección de rótulos e ínter títulos.
Existen dos técnicas combinadas de cámara y laboratorio muy importantes: la (back
proyección) y (retro proyección frontal). En esencia, ambas técnicas permiten, de
manera distinta, la filmación de una acción sobre un fondo filmado con anterioridad y
que en el momento del rodaje es proyectado tras los personajes o frente a ellos.
1.3.5 Loa efectos especiales generados por computadora.
12
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.96-97
13
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.110
16
explosiones, vientos huracanados, incendios, o la mate painting o pintura mate, muy
usada aún, gracias a la cual se pueden crear fondos mediante la técnica de pintar sobre
vidrio o sobre una pantalla difusora.
Bien para este punto ya tenemos una visión más clara de cómo se conjugaron las artes
para generar los efectos especiales, y las tecnologías que se desarrollaron en función
de la necesidad de los amantes al arte y la fantasía, para los interesados en la
animación digital es muy importante tomar en cuenta que cada uno de los elementos
del cine permitieron a la animación llegar a una evolución total. Para ello se ha
compilado la información compuesta en este capítulo.
A continuación se redacta parte de la historia de la animación y los dibujos animados,
información que nos compete para poder seguir al siguiente capítulo.
1.3.6 El cine de animación.
14
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.110
17
las técnicas que requieran la utilización de cámara con otras en las que se trabajaba
directamente sobre la película.
Y por último y no menos importante la técnica de papel donde por medio de
imágenes repetitivas basadas en retroscopio se clonan las imágenes en el papel que
luego se transforman en fotografías que cobran vida, técnica muy desarrollada por
Disney.
[Link] La animática.
18
La historia de la animación por ordenador no tiene sus orígenes en el sector
del ocio, sino en el campo de la investigación militar e industrial, con el uso de
la informática gráfica para los ejercicios de simulación y adiestramiento. EL
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), ordenador creado por
el ejército de Estados Unidos de la universidad de Pennsylvania, en 1946, fue
el primer ordenador electrónico programable del mundo y, a pesar de sus
grandes dimensiones, su capacidad de procesamiento era mínima. Con la
aparición de los primeros transistores de silicón en 1954. Y los circuitos
integrados en 1958, los ordenadores adquirieron más potencia y sus usos se
fueron diversificando, aunque entre ellos no se incluía ninguno relacionado con
una empresa creativa.
Como bien se ha revisado en este breve concepto, parte de lo que corresponde a la
animación sus elementos más generales y una breve revisión de la técnica de
animación usada en 3D. Pero es de importancia llegar a revisar todos los momentos
que permitieron llegar a la animación 3D a este siglo. En el siguiente intitulado se
abordara el pasado de la animación su gran dependencia al cine o (¨ si se podría decir
que el cine solo se aprovechó de la animación desde un punto de vista fotográfico ¨). 15
1.4 Los géneros cinematográficos la ciencia ficción y sus aparatos.
15
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.110
16
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.110-111
19
realizar algunos de sus primitivos trucos. Poco después, en las dos primeras
décadas del siglo, caricaturistas y dibujantes, como los estadounidenses [Link]
Blackton y Winsor McCay o el francés Emile Cohl, realizaron las primeras
películas de lo que podría llamarse dibujos animados, abriendo un camino que
condujo, en la década de 1930, a la primera época dorada a merced. de Hombres como
Walt Disney o Tex Avery. ¨Walt Disney se merece un capítulo aparte ¨Ya había creado al
ratón Mickey, original de 1928, y popularizo las series de Silla Symphonies,
cortometrajes que eran el complemento habitual de las películas de los grandes
estudios, cuando en 1937 realizó Blancanieves y los siete enanitos, el primer
largometraje de animación y el primero también de una larga serie de adaptaciones de
clásicos de la literatura infantil. La aportación de la compañía de Disney fue decisiva.
A ella se deben el dibujo animado pos sincronizado (1928), el dibujo animado en
tecnicolor (1932), la primera película en sistema multiplano (1937) y el primer
largometraje de animación limitada, es decir, la combinación de dibujos y animación
con imagen real (1941) No debe olvidarse, sin embargo, que el cine de animación ha
existido también fuera del ámbito comercial, en ocasiones incluso estrechamente
vinculado al cine experimental o de vanguardia .Destacan nombres como los del ruso
Alexandre Alexeieff, que en los años 30 inventó un sistema de animación original y
laborioso, hecho con miles de puntas de alfileres clavados en un plano, y que según
estuvieran más introducidos o más salidos recogían la luz de tal manera que se
formaban imágenes.
O también el del escocés Norman McLaren, que en el seno del NationalFilm Borrad de
Canadá y hasta 1980 desarrolló y experimentó con distintas técnicas de animación .El
mérito de su labor fue reconocido con la concesión de un Oscar por su cortometraje
Vecinos, que realizó mediante el método de la pixelación.
Por otra parte, las estatalizadas cinematografías de los antiguos países socialistas del
este de Europa, como la soviética, la polaca o la checoslovaca, mantuvieron durante
muchos años estudios y equipos de animadores y profesionales, conformando una
sólida tradición que daría nombres tan importantes como los de los checos Jiri Trnka o
Karen Zeman. 17
1.4.3 De la tierra a la luna y más allá (el pasado de la animación)
17
enciclopedia océano historia del cine Edición Carlos Dispe Dirección de escena José Gebe Dirección y Producción
José Abidal 2007 Pág.110-111
20
explotado durante algún tiempo como curiosidad científica, pero fuera de esto, no
18
tiene ningún porvenir comercial ¨ .
[Link] A pasos del primer paso.
Unas semanas más tarde, Melies consiguió un aparato óptico similar, fabricado por
William Paúl, con el que comenzó a realizar sus primeros Films.
Durante una filmación, accidentalmente la película se detuvo un instante y luego
continúo grabando normalmente. Al proyectar la cinta notó la trasformación de un
autobús, en una carroza fúnebre es así como Melies comienza a convertirse en el
especialista del trucaje y hoy en día lo nombramos como PADRE de los efectos
especiales en cine, pero seguro se preguntarán; ¿y la animación para cuándo?
En 1902, Melies presenta ¨ El viaje a la luna ¨, Un film cubierto de efectos visuales,
donde el creador paraba la cámara, cambiaba el objeto retratado y corría de nuevo a
ponerse detrás del objeto para seguir filmando y conseguir algún efecto de
metamorfosis, desaparición o animación de algún objeto inanimado (como la conocida
estrella).
Y no lo hizo solo una vez, sino una centésima cantidad de veces, por lo que nosotros, tomamos
a éste gran hombre, como parte importante de la creación en la técnica STOP MOTION
(fotograma a fotograma), que más adelante desarrollarían otros realizadores. Durante estos
años, los realizadores guardan celosamente, como en caja fuerte, sus trucos, hasta llegando al
punto, que en Norteamérica analizaban los Films de Melies cuadro a cuadro para descubrir el
trucaje.
Según lo investigado existió un realizador español EGUNDO DE CHOMON, que en 1905
presentó ¨ El hotel eléctrico ¨ donde un matrimonio llega a un hotel y donde todo funciona
automáticamente: la maleta se abre sola sobre la cama, despliega todo su contenido y luego
este se introduce en los cajones, el pelo de la mujer es soltado y peinado por si solo y un
cepillo frota los zapatos del marido.
18
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995
21
Los especialistas Franceses en trucos vieron muchísimas veces la película, buscando los hilos
invisibles que manejaban los elementos.
Finalmente se dieron cuenta que en la película se usaba el cuadro a cuadro o sea la técnica de
Stop Motion.
Según la historia oficial, Smart Blackton, es considerado el primer realizador de un film
animado, Llamado Fases humorísticas de caras chistosas¨ en 1906. El Film fue filmado cuadro
a cuadro, dibujado con tizas sobre un tablero y necesitó cerca de 3000 dibujos19.
Esta es la primera vez en la historia de la animación donde una caricatura logra hacer una
mueca de disgusto.
En 1907, rueda. La casa encantada, en el que la fotografía fija se usó repetidamente para dar
vida a objetos inanimados. El filme se hizo enormemente popular y su técnica se divulgó entre
cineastas de todo el mundo, que empezaron a experimentar con historias de títeres,
marionetas, y maquetas.
Emile Cohl, que al ver la casa encantada de Blackton imaginó nuevas posibilidades para aquel
tipo de cine. Con la misma técnica del registro fotograma a fotograma, Cohl realizó
Fantasmagorie en 1908, tenía 36 metros de longitud y cuya proyección solo duraba 1 minuto y
57 segundos, el film, llevó a la animación al campo del grafismo, la fantasía y de los mundos
oníricos.
Cohl, no animaba objetos sino caracteres autónomos con personalidad propia, de ahí que se le
considere el precursor específico de los cartoons.
Su aportación más importante es que planteo los principios de la animación básica:
desarrollando una historia simple, con personajes identificables a la sociedad, con el mínimo
de recursos para el arte y generando con el obturador el fenómeno de movimiento aparente.
Las primeras imágenes que utilizó COHL tenían un alto grado de sencillez, o sea solo tinta y
papel.
Entre 1908 y 1918 realizó casi cien dibujos animados. La técnica sus primeras bandas estaban
reducidos al mínimo y los dibujos eran esquemáticos, ya que trabajaba solo y no podía
permitirse el lujo de incluir detalles no esenciales.
En 1910 ya se hacían obras asombrosas, utilizando como técnica de animación cuadro a
cuadro, LADISLAW STAREWICH volvió locos a sus contemporáneos mostrando documentales
en donde los insectos peleaban por una cuestión de honor, Periodistas londinenses
aseguraban que científicos entrenaban a sus protagonistas. Ya más o menos definida una
forma de trabajo con dibujos o sea dibujos animados, WINSOR McCay desarrolla una técnica
de animación, donde se dibujaba figura y fondo compartiendo el mismo cuadro.
19
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995
22
Anima Little Nemo en 1911, un corto de casi tres minutos con la primera propuesta de
perspectiva y movimiento de dibujos animados.
En 1914 produce un film de nombre ¨Gertie, el dinosaurio la cual consistía de 10000 dibujos
(personajes fondo unidos). En el momento de la
proyección el realizador se paraba frente a la
pantalla con un látigo en la mano e interactuaba con
el dinosaurio dibujado durante el film.
Con el paso del tiempo y la experimentación de la
técnica se fueron creando nuevas formas de
animación. Se dice que, John Bray tubo la excelente
idea de utilizar hojas transparentes de celuloide en
la animación, para trabajar capa a capa, lo cierto es
que Earl Hurd perfeccionó la técnica de los dibujos
animados, al patentar en 1915 el uso de hojas transparentes de celuloide para dibujar las
imágenes y que permitirían superponer a un fondo fijo las partes en movimiento.
Este método de trabajo, mejorado por Raoul Barré, fue quien por primera vez pensó en
perforar los márgenes de los dibujos, con el fin de asegurar la estabilidad de las imágenes
durante las tomas de cámara.
[Link] Los hermanos Fleischer.
23
Otro de las realizaciones de estos queridos hermanos fue el primer corto animado con
sonido integrado, Mother Pin a Rose on Me, realizado por Max y Dave, con el que se
pudo integrar música a la cinta de celuloide.
En 1917 de la mano de Pat Sullvan como prepulsor y luego de su sucesor Joseph Oriolo,
surge FELIZ EL GATO.
El primer personaje de animación que tendría un gran éxito en masa. Este no se destaca
por el aporte técnico, si por la suma al lenguaje y los nuevos
rumbos a la animación20.
CRISTIANI: EL APOSTOL
Haciendo un salto hasta Argentina, Quirino Cristiani, realizó el
primer largometraje de animación de la historia de una hora y
diez minutos de duración, ¨ EL Apóstol ¨. Una sátira del gobierno
de Don Ipolito Iriogoyen magistralmente realizado en 35 mm, uso
la técnica del dibujo y el recorte para no repetir su personaje,
21
sumando por primera vez las articulaciones.
[Link] EL NACIMIENTO DE DISNEY
20
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995
21
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995.
24
En 1935 Disney perfecciona el Truca Multiplano, una especie de estante metálico de
capas que sostenían múltiples planchas de cristal equidistantes sobre los que habrán de
posarse los respectivos celuloides pintados para que al filmarlos perpenticularmente y
apelando al enfoque diferencial, dan una Mayor impresión de profundidad: así nace (EL
MULIPLANO), que se utilizó por primera vez en ¨ El Viejo Y el Molino ¨ en 1937.
Más tarde Disney Crea (Blanca nieves y los siete enanitos), otro primer largometraje
animado de la historia, pero este reconocido de forma oficial. En este film trabajan más
de 509 dibujantes 80 músicos.23
Animaciones especiales.
En 1925 la expectativa del público comenzó a sentirse. En el mundo perdido donde los
dinosaurios cobraban vida de la mano de Wilies o´brien. Este film mudo, mezclo
documental y creatividad, pero fue rechazado por su violencia. También fue creada con
la misma técnica KING KONG en 1933.
Para dar vida a estas obras maestras, se utilizó la técnica del STOP MOTION por primera
vez con gran maestría, utilizando muchos kilos de plastilina ( además de otros
materiales), para poder crear a sus personajes, a estos personajes se les añadió un
esqueleto para su mayor manipulación y duración. KING KONG, fue combinado con
película de acción real para lograr así un gran impacto en el público que marcó
generaciones24.
En Europa Oriental, con su larga tradición en la fabricación de muñecos, nace las
primeras películas tridimensionales, con Alexander Ptushko (The new Gulliver; 1935)
Ladislaw Starewich (The Magic Clock 1928), Bretislav Pojar y Trnka (The emperor´s
Nightingale, 1948),Geprge Pal ( The Ship of the Ether, 1935).
En los estados Unidos, el cine de muñecos tiene un exponente único en Willins O´Brien
(The dinosaur and the Missing Link, 1915), que después realizará la animación de King-
Kong y su discípulo Ray Harryhausen ( Dollywoood, 1945).
En Japón se destaca Kihachiro Kawamoto (Demon, 1945).
En 1974, por primera vez se entrega un oscar a un film de animación: se trata de Closed
Mondays, un corto corpóreo realizado en plastilina, de Will Vinton y Bod Gardiner. Y en
1993 a Nightmare Before Christmas, de Tim Burton, es el primer largometraje de
muñecos que recibe distribución mundial y propone una concepción totalmente
novedosa del tratamiento del género.
Los estudios Aardman Animations, en Inglaterra, con Peter Lord (Adán), Nick Park
(Wallance y Gromit ), y Dve Sproxton, conquista varios premios internacionales con sus
cortos de animación de muñecos merecen una mención especial el animador inglés
22
Recopilación y consejos de la animación Autores Alejandro carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link] web:
[Link]
23
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995.
24
Recopilación y consejos de la animación Autores Alejandro carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link] web:
[Link]
25
Barry Purves (next), los Quay Brother (the street of Crocodriles) y los Bolex Brothers (
25
the secret Adventures of Tom Tumb).
Europa es la cuna de los nuevos experimentos, entre ellos el alocado film UNE NUIR SUR
LE MONT CHEVERE 1933, de Alexander Alexeieff y Claire Parker. Que llevo tres años en
realizarse, con música de musorgki, obra en que obtenía la animación mediante una
pantalla de alfileres, dende las cabezas componían las figuras en un estilo puntillista, y
se formaban las figuras por medio de la luz y la sombra. En donde mostrar la animación
por medio de materiales, como una expresión artística mediante los movimientos
vanguardistas de la época.
Disney, emprendió con FANTASÍA, 1940 un ambicioso experimento audio visual,
combinando imágenes con música clásica: para ello ideó un sistema de sonido
estereofónico con cuatro pistas. Fantasía llega para inscribirse en el dibujo animado de
vanguardia.
Por estos tiempos se destacó por sobre todo la experimentación con distintas formas de
animación con la utilización de miles de materiales.¡Desde animar con agua hasta con arena! .
En 1940 Norman Mc. Laren Funda el Filmboard de Canadá, la institución especializada en
animación experimental más importante del mundo. En 1945 Harry Smith desarrollo una
técnica de animación dibujando directamente sobre el film.26
25
Historia de la animacion: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995.
26
Historia de la animación: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier. M 1999), Animation
Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce Holman L.1975
Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988, Nueva York
editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995.
26
[Link] Se enciende la TV.
Para fines de los años 30, la TV hace su aparición para ocupar ese rincón libre, que todas
las casas del mundo tenía antes de su llegada.
Este trae consigo la posibilidad de un nuevo soporte sobre todo nuevo medio donde
emitir las obras cinematográficas y animadas.
[Link] LA WARNER.
La Warner Brother desarrolla sus cartoons desde los años 30, su equipo de animadores y
directores, como Tex Avery, Chuck Jone, Fred Freeleng, Bob Clampert y Bob McKimson
desarrollaron cientos de cartoones que hoy todos conocemos.
Su técnica de desarrollo, ha sido básicamente el mismo que se venía haciendo hasta
ahora, el tradicional de dibujos con celdas. Estas creaciones aportaron al lenguaje más
27
que a la técnica en si .
27
Recopilacion y consejos de la animacion Autores Alejandro carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link] web:
[Link]
27
[Link] HANNA BARBERA.
Bill y Joe, usaron los mismos métodos de animación que la Warner en los cortos de Tom
y Jerry en la MGM durante los años 40´s y 50´s, cuando decidieron hacer su empresa de
dibujos animados para TV: decidieron hacer un sistema más sencillo de animación, que
resultó barato, permitiendo realizar muchas producciones para Televisión, como el OSO
YOGUI, HUCKELBERRY HOUND, LOS PICAPIEDRAS, y muchos otros fantásticos
personajes….
Para Walter Lantz, la animación es un arte, que desarrolló en los estudios Universal
durante años, utilizando la técnica tradicional é historias que son parte del cartoon
realizó el famosísimo y extravagante PAJARO LOCO, ANDY PANDA y el gracioso y
pequeño CHILLY WILLY.
28
[Link] EL ANIME.
29
Disney, utilizó por primera vez computadoras en su película TRON (1978), donde un
programador de video juegos entra al mundo de las computadoras, siendo esta la primera
película que usaba estos efectos. He aquí lo que hoy en día conocemos como animación 3D. La
llegada de las computadoras término con las limitaciones que la animación tradicional traía
consigo, hoy en día el hecho de poder escanear los dibujos, pintarlos, montarlos, editarlos ,
sonorizarlos y hacer todo lo que la producción requiera. Provoca un abaratamiento de costos
notable, a parte de su uso en espacio físico y de tiempo, que no requiere ser registrado en
soporte fílmico, sino que se puede tomar en digital y editarlo en la computadora de una forma
más simple que antes.
Este estilo de animación permitió mejorar en mucho las películas por
ejemplo, las de Disney, como el salón donde baila la BELLA Y LA
BESTIA (1997), Los fondos de Agrabah en ALADIN (1992) así como el
enorme desfile de personas en EL JOROBADO DE NOTRE DANE
(1998) , también ayuda a las creaciones en stop motion. Por ejemplo
EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK de Henrry Selick y producida por Tim
Burton.
En los años 90 llegaron a la cartelera de los cines largometrajes animados íntegramente en
computadora como la fantástica TOY STORY DE PIXAR Y DISNEY unos años después, ya en la
actualidad vemos muy de cerca el avance de la tecnología 3D que sigue creciendo a pasos
agigantados, día a día los sofwares 3D permiten cada vez más posibilidades de desarrollo,
composición y efectos especiales.
30
limitaciones que nos quedan son el ingenio y el talento. El limite lo ponemos nosotros y
28
lograr crear todo lo que se pueda imaginar.
29
1.4.5 La evolución técnica de la animación desde sus principios (la tecnología)
El tema propuesto trata el desarrollo técnico en la animación, desde sus principios que los
denominamos como la pre-historia de la animación, hasta los tiempos actuales.
Nuestro interés en el tema está planteado desde el avance tecnológico y sus influencias en la
evolución del lenguaje y su variedad de estilos y técnicas. Las nuevas tecnologías acercan a
cualquier persona, la posibilidad de crear animación utilizando todo tipo de técnicas, esto deja
de lado las antiguas limitaciones, que la animación poseía y permite la innovación, donde la
limitación es creativa y no tecnología.
El objetivo de este capítulo es brindar un paseo general por la pre-historia y técnicas que
dieron paso a la imaginación grafica proporcionada por jóvenes creativos que sin gran
desarrollo tecnológico propiciaron al nacimiento de uno de los géneros más usados en el cine
la televisión y la publicidad por todo el mundo.
[Link] Los inicios.
28
Recopilación y consejos de la animación Autores Alejandro carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link] web:
[Link] .Historia de la animacion: hollywood Cartoon. American Animations in the golden Age, (Barrier.
M 1999), Animation Arts (Beck J. 1994 Londres), Puppet Animation in the Cinema: History and technique (Bruce
Holman L.1975 Cranberry:New Jersey, The Art of Walt disney: From Mickey mause to magic Kingdons, (finch C1988,
Nueva York editorial Portland house). Art History Cartoon, Caricature, Animation) vol 18 Numero 1 de marzo de 1995
29
Transcripción del articulo Historia del cine Autores: Alejandro Carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link]
los géneros de la animación y los dibujos animados Art. De la revista Magacine C4D 1999.)
31
[Link] La linterna mágica.
32
A lo largo de una pista, en la que corrían caballos, se alineaban 24 cámaras oscuras, cada
una con su operador. Al darse una señal los operadores preparaban las placas
fotográficas.
Una vez cargados los 24 aparatos, se lanzaba a la pista un caballo que se fotografiaba a
si mismo al romper las cuerdas atadas a los disparadores de las cámaras oscuras.
[Link] El Praxinoscopio.
33
[Link] EL CINEMATÓGRAFO.
En 1895, utilizando muchas de las teorías e inventos anteriores, de la mente de dos hermanos
que seguramente todos han oído hablar Luis y Augustine Lumiere, presentaron un gran
invento conocido como el CINEMATÓGRAFO, aparato capaz de tomar mediante el registro,
fotográfico y proyectar imágenes en movimiento, en cinta perforaba, imágenes reales.
(El CINEMATÓGRAFO) es el resultado de tantos inventos anteriores y anhelo del hombre por
intentar representar la realidad con mayor verosimilitud.
La animación encuentra aquí un soporte donde poder plasmarse, debido las características
fotográficas del invento, que permiten tomar imágenes cuadro a cuadro, como una cámara de
fotos, pero con un gran carrete de miles de fotogramas.
A partir de aquí, abundaron las variedades de experimentaciones y técnicas, la paciencia y
locura de cada uno de estos realizadores tuvieron su aporte al lenguaje que hoy en día
conocemos como animación. 30
30
Transcripción del articulo Historia del cine Autores: Alejandro Carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link]
los géneros de la animación y los dibujos animados art. De la revista Magacine C4D 1999.)
34
[Link] LOS GENEROS.
Desde su mismo origen la animación ofreció a los interesados en hacer bien un abanico
de posibilidades.
31
Transcripción del articulo Historia del cine Autores: Alejandro Carlini y Noelia Carrizo Blog: [Link]
los géneros de la animación y los dibujos animados Art. De la revista Magacine C4D 1999.)
35
CAPITULO II
2. EL 3D ELEMENTOS Y PERSONAJES TRIDIMENCIONALES
2.1El 3D y sus elementos: En este punto el mundo de la animación nos ha regalado grandes
éxitos pero ahora llega el momento de profundizar sobre el tema que compete este
proyecto el mundo del 3D, para tener una visión más completa de que trata el proyecto
se ha agrupado la mayor parte de elementos que nos permitirán entender la
complejidad del mundo digital y sus fascinantes resultados.
Las herramientas de diseño gráfico (ComputersGraphics o CG) nos dan el medio para
crear imágenes que impacten a la tele-audiencia. No es muy distinto de una caja de
pinturas de cera el diseño gráfico y las aplicaciones 3D nos dan un modo sofisticado y
muy controlado de crear imágenes virtuales. Si está aprendiendo una aplicación 3D
por primera vez, el material de este capítulo le dará una idea del campo en el que se
está introduciendo, incluso si llega a través de otra aplicación 3D este material
también puede serle útil, le dará una sinopsis del desarrollo y los usos de los gráficos
por computadora y los desafíos principales para crear arte en este modo de diseño.
Entre los temas se incluyen:32
3. Visualización científica
32
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 17
36
La diferencia de crear imágenes con una aplicación 3D y crearlas con una aplicación 2D es
que en la creación de gráficos 3D. El archivo original mantiene una descripción de la
información tridimensional desde lo cual se calcularon las imágenes, como si una cámara
tomase fotos de la escena. Esto se hace posible por complejas simulaciones matemáticas de
la realidad tridimensional todo esto oculto tras una interfase técnica.
No se puede entender lo que se está haciendo cuando se crean modelos o animaciones sin
saber antes sobre representación de imágenes (rendering) para entender la naturaleza del
3D y los modos de usarlo, necesitará estar familiarizado con cada uno de los temas en cierta
medida. Como sabrá aprender a crear gráficos e imágenes 3D incluye una nueva mirada al
mundo y un análisis de las ideas.
Para evitar una frustración nadie en el planeta lo sabe todo. Hay un sinfín de expresiones e
información. Para entender una idea y un contexto empezando de un proyecto grande y
luego seleccione el aspecto que se desee dominar.
Para cualquier detalle de información en particular, habrá gente que actuará como si
debiera saberlo. Para continuar aprendiendo la tecnología, no permita que este tipo de
aires de superioridad le intimide o que le disuadan de hacer preguntas. Un antídoto para
los aires de superioridad competitivos entre la gente hábil tecnológicamente en un enfoque
más cooperativo para construir conocimientos. Contactar y comunicarse con otros artistas
del diseño gráfico le facilitara terriblemente el progreso.
Alcanzar un dominio del diseño gráfico por computadora requiere un compromiso a largo
plazo que puede llevar muchos años. Si se mantiene en este campo, continuará mejorando
sus conocimientos y destrezas durante el resto de su vida. Sin duda, se encontrará en
situaciones donde no entiende lo que va mal y se sentirá completamente hundido. Superar
estas situaciones requiere paciencia consigo mismo y con el proceso de aprendizaje.33
[Link] Aprender arte
En el aprendizaje, si quiere crear sus propias animaciones 3D, será de gran ayuda obtener
una base en escritura creativa, dibujo y pintura tridimensional, escultura, cinematografía y
animación, querrá también entender los principios básicos de la narración de historias y la
metáfora visual, de delineación, perspectiva y sombreado de modelado en tres
dimensiones de luz. Trabajo de cámara, editado y efectos especiales. Son un montón de
aprendizajes como para aprender al mismo tiempo, como cualquiera que esté en esta área
conoce, cualquiera de ellas precisa años, si no décadas, para ser dominadas.
Los mismos consejos sobre paciencia y persistencia que se necesitan para aprender
tecnología son aplicables en el arte. No se puede saber todo, pero se puede mejorar el
conocimiento global de modo constante. También se puede trabajar en equipo con otras
personas. Pudiéndose centrar en un área de maestría. Si termina trabajando en el área de
filmación, se podrá especializar, incluso ayuda a su trabajo conocer algo de la gran pantalla
y como las diferentes facetas del trabajo que se incluyen entre sí34
33
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 18
34
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 19
transcripción directa
37
[Link] Unir tecnología y arte.
Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de las destrezas como artísticas 3D es alcanzar
un equilibrio entre el desarrollo de sus destrezas técnicas y el desarrollo de su visión
artística. Necesita desarrollar ambas (libre creatividad visionaria y pensamiento analítico
lineal) para dominar el diseño gráfico, si una de estas actividades mentales domina en
usted, intente fortalecer su faceta más débil fijándose desafíos en este campo. Debido a
que la tecnología avanza tan rápido, es fácil enfatizar en exceso la educación técnica a
expensas del arte. Si piensa que está cayendo en la trampa, dese un tiempo para alimentar
al artista que lleva dentro (por ejemplo, puede apuntarse a una clase de dibujo artístico)35.
[Link] Cómo se utilizan los gráficos 3D
A no ser que haya estado viviendo en una isla desierta, aislado de toda tecnología moderna
y de los medios, ha visto multitudes de imágenes, las aplicaciones se utilizan en la creación
de video juegos, películas, diseño y presentaciones de arquitectura; publicidad:
reconstrucciones judiciales y forenses, visualizaciones e ilustración científica, coreografía
diseño industrial, entretenimiento y en el campo médico, aeronáutico deportivo, ilustración
de noticias y diseño deportivo.
Solo en cine, las imágenes 3D se utilizan para ser aplicadas en cada toma de acción; para
crear guiones animados se hacen bocetos de una escena; de efectos especiales obvios,
como los dinosaurios de parque jurasico, además como efectos evidentes como los
cachorros de 101 dálmatas para hacer animación foto realista, y para hacer dibujos
animados que parecen hechos a mano.
Los gráficos por PC se utilizan para convertir datos médicos en imágenes que ayudan en los
diagnósticos. Se utilizan para construir mundos virtuales en Internet y (avatars) cuerpos
virtuales que se utilizan para navegar por esos mundos. Se utilizan para hacer modelos de
situaciones de la vida real para predecir problemas reales y planear posibles innovaciones.
Cuando se encuentra con los gráficos 3D es a través de imágenes de dos dimensiones que
han sido reproducidas en un simulador 3D representar significa representar el mundo
tridimensional en una imagen 2D plana. En diseño gráfico, significa calcular desde la
información de la escena que aparece en la pantalla. Dado que el producto de arte 3D es de
algún modo una imagen representada, nuestra discusión acerca de más se referirá
exclusivamente al concepto de representación36.
[Link].1 Interface
35
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 17
36
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 20-21
38
o botones de imágenes, pero no hay escenas tridimensionales que le permita navegar por el
espacio. Estas interfaces presentan a un usuario con objetos y personajes que se encuentran
en el espacio, más parecido a un juego de ordenador, en este caso el objeto no es ganar un
juego sino proporcionar al usuario el contenido de una página Web.
Los mundos virtuales son el ejemplo de una interfase 3D en estos mundos se puede hacer un
encuentro privado en su casa virtual o asistir a una convención en un gran salón. Todas sus
interacciones tienen lugar a través de simulación en un entorno tridimensional.
Mientras las interfaces 3D continúan su desarrollo, los navegadores Web. Estándar como
conjunto pueden contener mucha información 3D. Quizás en pocos años no este dando clic en
37
anterior y siguiente sino como un avatar en un vehículo tridimensional.
[Link] Ayudar al diseño y a la experimentación
Se dice de los animadores que son actores tímidos, que encuentran expresión a través de la
actuación de sus personajes en frente de la audiencia. Del mismo modo que Macromedia
Flash paso como un huracán por Internet y ofreció a muchos artistas la oportunidad de
animar arte en 2D, los programas 3D están haciéndose accesibles de manera creciente para
un amplio abanico de personas interesadas en aprovecharse de las posibilidades artísticas,
creando sus propias animaciones y videos, estan emprendiendo por si mismo todo el
trabajo de un equipo de animación. Está en la silla del director, es el guionista, es los
actores, el equipo de iluminación y la cámara si tiene la idea de un proyecto sustancial
considere el hecho de contactar con otros artistas 3D y formar equipos de trabajo.39
37
Diccionario del guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
38
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 20-21
39
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa Pág. 63
39
[Link] Encontrar su mensaje.
Crear arte implica colocar algo de sí mismo en ello, llevar algo de significado a una
audiencia, lo que tenga que decir u hacer solo puede venir obviamente de usted.
Antes incluso de pensar en una historia, pregúntese que quiere hacer, quien es su público, y
como quiere conmoverlo… los publicistas a menudo entienden este principio antes que los
artistas. Porque su mensaje es muy simple y verificable por las ventas el mensaje de un
artista puede ser más profundo y formulado de manera menos sencilla, pero conózcalo,
sepa a quien se dirige, si trabaja como parte de un grupo, conozca la misión establecida del
grupo y el propósito del proyecto esto establece el matiz de todo su trabajo, necesita saber
hacia dónde se dirige.40
[Link] Los efectos especiales en relación con la ciencia y el arte:
Esta técnica está basada en el fenómeno antes descrito. Cuando se proyecta una imagen y,
antes de que desaparezca se coloca otra en su lugar, el cerebro no es capaz de captar el
espacio entre las dos y percibe a esta como una continuación de la primera. Si de la misma
40
3D max7 al limite Editorial Megabyte s.a.c primera edición Julio 2005 autor Alberto Casanova Sosa
41
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
42
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
40
manera se presenta una sucesión progresiva de imágenes, nuestros sentidos percibirán una
43
escena de acción y movimiento continuada.
[Link].3 En el arte plano
43
arte y técnica de animación artículo publicado en arte y cine de Hollywood enero 2007
44
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –Buenos
Aires : Ediciones de la Flor 2006 pag 29
45
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona Pág. 30
41
2.1.2 Principio del Movimiento de los objetos:
Considerando el aspecto técnico del medio, las expectativas actuales se han expandido de
forma tal que hacen que el director de animación parezca más que nunca un compositor –
conductor al frente de una gran orquesta de artilugios, que, además, van constantemente en
aumento.
Hoy es posible ver el resultado de una animación en forma casi instantánea. El medio está
experimentando un renacimiento en las salas de cine; los juegos de computadora son una
nueva e interesante fuente de posibilidades, lo mismo que las nuevas tecnologías multimedia e
Internet.
Nuestro mundo actual se va tornando cada vez más abstracto, menos verbal, menos
fotografiable, tanto física como psicológicamente: la animación es una excelente herramienta
para mostrar no sólo cómo son las cosas, sino también qué significan. La capacidad de este
medio para expresar conceptos abstractos, realizar comparaciones, o crear analogías gráficas,
hace de él un instrumento admirable dentro de cualquier área, ya que puede producir desde
imágenes científicas extremadamente exactas hasta visiones con vida propia, totalmente
fantásticas. Así mismo, lo convierte en una magnífica forma de expresión personal.
Es una de las pocas disciplinas del cine en la que una sola persona puede realizar todo el
proceso creativo.46
2.1.3 El efecto PHI la base de la animación.
Cuando en 1872 Muy bridge fotografío las distintas fases del galope de un caballo
utilizando una batería de cámara fotográficas, produjo un análisis visual del movimiento del
caballo en una secuencia de imágenes instantáneas relacionadas inequívocamente. Por la
naturaleza de su funcionamiento, una cámara de cine, cuando registra un movimiento en
los distintos fotogramas de la película, en realidad lo está descomponiendo en una serie de
fases inmóviles temporalmente equidistantes. Estas imágenes independientes, al ser
proyectadas de forma intermitente y en una rápida sucesión, son apreciadas por nuestro
cerebro no como un veloz cambio de distintas imágenes estáticas, sino como una
reconstrucción del movimiento original. Esta reconstrucción es el resultado del efecto PHI.
Para crear la ilusión de movimiento, los pintores y los escultores aíslan un instante y
plasman la actitud que sugiere que el sujeto ha sido atrapado en el mismo acto del
movimiento. El artista aísla ese instante y logra una fuerte sugestión de lo que ocurre antes
46
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
42
y después; Para el animador ese instante constituye sólo una fase de las muchas necesarias
para recrear el movimiento sobre la pantalla.
La animación generalmente involucra un cierto grado de estilización gráfica, que ha sido
parte de la esencia de su éxito. Recién hoy con el uso de las computadoras resulta posible
crear está, produciendo una nueva estética dentro del medio.
El animador debe entender la técnica y el arte de filmar y además incorporar las
características naturales del movimiento.
La esencia del arte de la animación transforma lo estático en algo ¨ vivo ¨.
Se necesita un fuerte sentido dramático para poder presentar y desarrollar un movimiento
hasta su clímax, también un sentido de la composición cinemática para equilibrar las
actuaciones dentro del marco de la pantalla, y un sentido musical del tining, ya que mucho
del trabajo del animador estará en estrecha sincronización con la música47.
2.1.4 LOS PERSONAJES Y EL MOVIMIENTO.
Seldy: El desarrollo de los personajes implica una serie de procesos que sigue un orden
determinado pero, aun así, no existe una receta perfecta para generar un personaje de
éxito.
Por regla general un personaje o un grupo de personajes que están bien concebidos
resultarán creíbles para el público, que se identificará con ellos. De hecho, si no se
identifica con el personaje y no comparte sus miedos y alegrías, será que no se crean las
acciones que aparecen en pantalla¨.
[Link] Observación minuciosa.
¨La capacidad de observación es un requisito básico para los estudiantes creativos que
trabajan en medios visuales. Es necesario acumular mucho material observado. El bloc
de dibujo de un animador suele contener numerosos dibujos, a menudo del mismo
47
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
48
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 43
43
personaje en diferentes posiciones, esto ayuda al animador a comprender no sólo la
posición del personaje, sino sus movimientos y detalles más sutiles. El block del dibujo
es una herramienta de referencia básica para el animador que utiliza constantemente,
para reciclar sus imágenes mediante la modificación de las características y los perfiles
de los personajes añadiendo más cuerpo49.
[Link] Análisis del guión;
49
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells los personajes y
el movimiento Pág. 43
50
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 44
51
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 44
44
[Link] El Storyboard y la narración.
52
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 36
45
2.2 Breve historia de la animación 3D
John Whitney fue un adelantado a su tiempo con la creación de Motion Graphics Inc. Y con la
producción de los primeros efectos de luz analógicos por ordenador. Éstos inspiraron
posteriormente a su hijo John Whitney Jr. A lo que añadiría su conocimiento del innovador
sistema de dibujo inventado en 1962 por Iván Sutherland; el Sketchpad. Este sistema permitía
dibujar como una mesa de luz en el ordenador, fue el pilar donde se fundó Evans y Sutherland,
la primera empresa que promovió el uso de la informática gráfica como tecnología creativa,
Whitney Jr. Trabajó brevemente en Evans y Sutherland antes de incorporarse a Información
International Inc. (triple I), una empresa especializada en simulaciones 3D por ordenador. En
1964, año de la parición de la primera grabadora de video digital John Stehura creó Cibermetik
5.3 con tarjetas perforadas y cinta adhesiva, Stehura se había imaginado la película en su
mente y sólo vió el resultado en pantalla cuando utilizó la grabadora de general Dynamics en
San Diego, Estados Unidos53.
A principios de la década de 1970, Ed Emshwiler experimentó con diferentes sistemas gráficos
de video analógicos. En 1979, creó Sustone una obra gráfica en 3D creada por ordenador, de
diferentes minutos de duración, en la que utilizó las transiciones fotograma a fotograma y el
color en movimiento para crear movimiento en imágenes estáticas, antes de que existiera el
hardware y el software actuales que facilitan este tipo de trabajos. Larry Cuba fue otro
vanguardista de la época con su obra de 1974 First Fig. Posteriormente, Cuba colaboraría con
Jhon Whitney Sr. En la creación de Arabesque 1975, que no fue únicamente una película.
Experimental, sino el resultado de la investigación acerca de la relación existente entre la
geometría, la matemática y los gráficos cuando se expresan a través de ordenador.
Los grandes desarrollos en este campo llegaron de la mano de George Lucas quien creó los
primeros equipos que formarían el núcleo de Industrial Light and Imagen (En adelante ILM), y
PIXAR (compañía creada posteriormente por Steve Jobs, el fundador de Apple Computers, tras
la adquisición en 1985 de la Lucasfilm´s Computer Research and Development división).
Robert Abel, pionero en las técnicas de motion control, se unió al equipo de Lucas y además de
participar en la producción de la guerra de las galaxias (Star Wars), en 1977, comenzó a
53
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 100-103
46
investigar con Evans y Suherland las aplicaciones de la animación por ordenador en la industria
del espectáculo. Sin embargo, la primera aplicación realmente convincente de las imágenes
por ordenador no surgió hasta 1982, con la película TRON de Disney, y más tarde con la
secuencia del Génesis en Star Trek II; La Ira de Khan (star Trek The Wrath of Khan), en 1982.
Los proyectos de investigación y desarrollo realizados por ILM aspiraban a ir más allá del uso
de la informática gráfica para crear efectos especiales, su deseo era crear una nueva
herramienta para el lenguaje cinematográfico mediante la tecnología. Curiosamente, esto dió
lugar a un estilo de cine pos-fotográfico. Por su parte, John Whitney JR. Fundó Digital
Productions tras abandonar Triple I y, en 1984 marcó el siguiente hito en el campo de las
imágenes generadas por ordenador con sus más de veinticinco minutos de material para
Starfighter: La aventura comienza (The Last Starfighter). Sin embargo, esta película despertó
una duda sobre la vialidad estética y ecuanimidad de esta técnica. Las dudas se despejaron en
1985 con tres películas fundamentales que garantizaron el importante papel de las imágenes
por ordenador (CGI) en futuras producciones, La primera de estas tres películas fue el proyecto
de Jhon Lasseter; de ILM. Las aventuras de André y Wally B (The adventures of André and
Wally Bee), donde aparecen los primeros signos de la típica. Combinación de Lasseter de los
dibujos animados clásicos con la estética informática. Seguirá Tony de Peltrie de Daniel
Langlois, protagonizada por un viejo pianista – el primer personaje creíble generado por
computador – en la que empleo el software SOFTIMAGE que junto con el Alias I Wavefront, es
una de las principales compañías de software de animación del mundo. Por último, el anuncio
de Brilliance de Ronert Abel, patrocinado por el Canned Food Information Council y
protagonizado por un Robot sexi, emplea un sistema de captura de movimiento algo primitivo
pero eficaz54.
En un principio, la evolución de los sistemas CGI se vió comprometida por su coste, sus
fundamentos más técnicos que creativos, su lentitud de ejecución y la falta de un paquete de
software estandarizado. Sin embargo, la película de Jemes Cameron, Terminator II: El juicio
Final (Terminator2, Judgement Day, de 1991, demostró que podía utilizarse la tecnología CGI
para conseguir buenos resultados estéticos y narrativos, lo que suponía un avance innovador
respecto a cualquier avance anterior. Con la estabilización creciente del software requerido,
proliferaron los estudios de producción y el sistema CGI se convirtió en una herramienta
54
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells 100 -103
resumen conjunto con Historia de los efectos especiales Render Aut Magazine Vol. 6
47
intrínseca de expresión dentro del sector comercial y del ocio, no sólo para las películas, sino
también para los videojuegos y las aplicaciones multimedia.
Parque Jurásico 1993, marcó un antes y un después en el uso de los sistemas CGI como
herramienta cinematográfica fundamental con la creación de unos dinosaurios de aspecto
real, igual que King Kong, supuso la reivindicación de la animación Stop Motion como algo más
que un simple efecto especial; El proceso de producción cinematográfica cambió con la llegada
de los ordenadores, dado que una gran parte del arduo trabajo de las tareas de animación
sobre acetatos –la intercalación, la tinta, la pintura, etc.- pasaron a realizarse en el ordenador.
Las aplicaciones informáticas y su papel fundamental para los efectos especiales también
revolucionaron la fase de posproducción digital y el sistema de motion control en las cámaras
pronto se convirtieron en elementos estándar de las películas, pero la película que marco el
hito en el uso de la tecnología CGI fue Toy Story 1995, de PIXAR (creadora de los cortos Luxo
Jhr red´s Dream, Tim Toy y Knik Knak), y sus protagonistas iconos; Woody y Buzz55.
En la historia de la animación digital se omite con frecuencia la serie Roboot 1993, la primera
serie de animación para la televisión totalmente generada por ordenador, producida por Lan
Pearson, Gavin Blair y Phil Mitchell, quienes usaron el ordenador como tema creativo en su
historia de la ciudad de Main Frame, donde Bob, Enzo y su amigo, donde Matrix luchan contra
dos virus, Megabytes y Hexadecimal.
Inevitablemente, con el éxito de los sistemas CGI en la gran y pequeña pantalla, aumentó la
inversión en tecnología, y las imágenes generadas por ordenador se convirtieron en la estética
dominante en las películas animadas y en los programas infantiles. El periodo posterior a Toy
Story se caracteriza por su influencia en inspirar una amplia variedad de usos de la animación
por ordenador; Dreamworks SKG se ha posicionado como un importante competidor de PIXAR
con películas como Sherk 2001. A su vez, PIXAR continúa innovando con fines, Buscando a
Nemo (Finding Nemo), de 2001, y LOS INCREIBLES (The Incredibles), de 2004 al mismo tiempo,
artistas como Karl Sims, Yochiro Kawaguchi, y otros han creado mediante los paquetes de
software disponibles para crear obras más personales productos que divergen del aspecto y
estilo dominante de estas películas.
La era digital: A medida que los efectos especiales se fueron desarrollando, se hacía más
necesario y común su uso. Es así como, durante los años ochenta, los productores empezaron
a experimentar con efectos digitales (efectos creados en computadora) y desde allí el cine se
vuelve menos industrial y más digital.
Una de las primeras producciones creadas usando gráficos por computadora fue ‘El joven
Sherlock Holmes’, luego le siguió King Kong ‘ en 1933. Luego vendría ‘2001 Odisea en el
espacio’ de Stanley Kubrik (1968); y más adelante, en la década del 70, ‘Encuentros Cercanos
del Tercer Tipo’, de Steven Spielberg. Estas producciones mostraban una suposición de lo que
podría ocurrir en el futuro a través de efectos de la imagen. También se buscaba aumentar o
55
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells 100 -103
resumen conjunto con Historia de los efectos especiales Render Aut Magazine Vol. 6
48
empequeñecer la visión de los objetos usando la perspectiva. Esta técnica se aprecia en la
56
película ‘Querida, encogí a los niños’.
Con la elaboración de películas como el clásico ‘La Guerra de las Galaxias’ de George Lucas
(1977), la computadora alcanza un excelente desarrollo y una amplia aplicación. Luego, en
1993, Jurassic Park causa un gran impacto entre el público por sus efectos digitales. Fue la
primera vez que se veía, en pantalla grande, dinosaurios prehistóricos de una manera tan
realista.
Estas son sólo muestras de los inicios de la era digital. Actualmente, esta técnica se ha
desarrollado mucho más y se han creado producciones tan impresionantes como Titanic y The
Matrix.
56
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells 100 -103
resumen
57
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 125
resumen
49
emocionante porque se va generando el producto a medida que se progresa por las
diferentes fases de producción.
A-3 Lección 3: No hay nada gratis. Cuando se analiza cualquier aspecto de una
película generada por ordenador siempre hay que recordar una cosa; a diferencia de
las películas de imagen real, donde se puede apuntar la cámara hacia la ciudad y
empezar a filmar. En cualquier plano de una película animada generada por
ordenador todos y cada uno de los elementos que aparecen en la pantalla deben
crearse en el ordenador. Y los ordenadores tienden a crear objetos que son
absolutamente perfectos, pulidos y asépticos, por lo que debemos esforzarnos para
aportar una pátina a estos mundos informáticos que les haga aparecer habitados y
esta es una tarea que requiere un esfuerzo tremendo y muchas horas de dedicación.
A-4 Lección 4: No es posible realizar múltiples tomas de una misma escena, cuando
se trabaja en un largometraje de imagen real sólo hay que llegar al plató, rodar la
escena desde diferentes ángulos, y a continuación realizar diferente toma para cada
ángulo. Se dispone de la cobertura, después se lleva el rollo de película a la sala de
montaje y se crea una película a partir de todas estas opciones, sin embargo en la
animación es increíblemente caro producir un plano, y sólo se dispone de una
oportunidad, sólo una oportunidad, solo una, por lo que hay que planificar todo con
antelación en los STORY REELS, siempre hay que planificar todo antes. 58
2.2.3 Un magnífico ejemplo de CGI.
58
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 125
resumen citado de la clase magistral de PIXAR animación, festival de cine de Londres, National Film Theater,
noviembre de 2001)
50
totalmente ¨ subjetivos ¨ y se presentan fragmentados o distorsionados o
59
simplemente son algo extraño y fuera de lo común .
2.2.4 El arte y la tecnología.
59
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 125
resumen citado de la clase magistral de PIXAR animation, festival de cine de Londres, National Film Theater,
noviembre de 2001)
60
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Un magnifico
ejemplo de CGI pag 130 resumen citado de la clase magistral de PIXAR animation, festival de cine de Londres,
National Film Theater, noviembre de 2001)
61
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells pag 132 los
efectos diitales y la animación 3D
51
[Link] Coherencia estética.
La historia comienza el día en que Marnie McBride cumple once años y lo celebra
austeramente ya que poco antes ha muerto su madre y además acaba de
trasladarse desde Colorado a Escocia. Este día Marnie entra a una tienda de
antigüedades y encuentra una caja de zapatos con cuatro figuras de animales:
Edwin el águila (Rik Mayall), Bruno el oso (Alan Cumming), Wolfgang el lobo
(Simon Callow) y Ailsa la víbora (Siobhan Redmond). Las figuras cobran vida y
Marnie se ve envuelta en una aventura inesperada donde conoce a Toledo, quien
tiene la capacidad de cambiar de forma. Y descubre los secretos del Libro de los
conocimientos prohibidos, escrito por un tal Michael Scot. Las historias de este
tipo suelen basarse en la transformación y metamorfosis de los personajes, y la
creación de formas y contextos fantásticos, algo que guarda relación estrecha con
la técnica de la animación.63
[Link] Realidad plausible:
62
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Pág. 132 los
efectos digitales y la animación 3D
52
no tiene fin alguno, aún no todo está escrito y aún no todo se ha intentado pero hay que
agradecer que por lo menos en la actualidad los medios para llegar a esas experiencias
son cada vez más simples y que un joven o un niño puede llegar a ser el mejor productor
o creativo en esta rama.
A continuación adjunto una pequeña librería de información extraída de entrevistas y
complejas explicaciones sobre las películas y sus más grandes éxitos informáticos:
[Link] TRON
TRON deslumbra con los revolucionarios efectos visuales y las secuencias de acción. Fue la
primera película de aventuras dentro del inexplorado mundo tridimensional del imaginado
dominio de la informática.
Kevin Flyan intenta demostrar que el videojuego de moda de obra suya, fue robado por su jefe
en ENCOM, de donde ha sido recientemente despedido. Día tras día intenta entrar en el
sistema de ENCOM, en busca de información que pruebe los hechos, detenido una y otra vez
por el control central del programa.
El CCP, del ¨Gran hermano ¨de ENCOM, ha estado haciendo la vida imposible a todos para
conseguir el dominio total.
Una noche, después de entrar en el edificio ENCOM, en un nuevo intento de hallar las
respuestas, Flynn es transportado al mundo virtual controlado por el CCP.
En este mundo los programas, a causa de su fe en los programadores, está siendo subyugados
por el CCP, su brazo derecho Sark y guerreros de elite.
A menos que estos rindan pleitesía al CCP y renuncien a su creencia en los programadores, se
verán forzados a combatir a muerte como gladiadores en la Rejilla de Juego.63
TRON
53
La película, tuvo un gran impacto visual en su época, el mundo electrónico fue filmado
originalmente con una película de 65 mm (que junto a la banda sonora acabo siendo de 70
mm), mientras los actores eran grabados contra una pantalla negra como fondo. La película
sería coloreada posteriormente usando una técnica conocida como ¨PINTURA DE LUZ64¨.
Obteniendo unos resultados espectaculares para aquella época y que revolucionaron los
efectos especiales en el cine. Se puede decir que es el inicio de la entrada de la informática
tridimensional en el mundo del celuloide.
Como resultado una experiencia única que junto a la música de Wendy Carlos nos introduce en
el mundo virtual de una computadora.
Tron también innovó con el imaginativo uso de los gráficos por computadora para crear un
mundo que se beneficiaba por la crudeza de las imágenes digitales de entonces.
El castigo final en la película no es la muerte. Sino el ¨De-rez¨. La disminución de resolución
hasta que el ente u objeto cesará de existir.
Sin buscar en ningún momento el fotorealismo, ¨Tron¨ consigue una hermosa plástica, a la vez
estéril y orgánica, donde los fractales y la geometría comparten importancia, y en que los
colores primarios son diestramente usados para connotar la gama de humores y emociones de
nuestro burdo mundo real. Vista en nuestra época, es imposible apreciar el impacto que
¨Tron¨ tuvo en su tiempo. 65
64
fundamentos de la animación primera edición enero 2007 editorial Parramón escrito por Paúl Wells Laanimación
digital historia breve Pág. 122
54
[Link] Spiderman 3
65
historia de l cine y los FX Autor : Pablo del Moral Cortesía de Render Out 2007 historia de l cine y los FX
Render Out 2007 [Link]
55
[Link] El cine de Ray Harryhausen
56
Muchos éxitos como director lo esperaron y obras como Simbad y el ojo de tigre forman parte
de su haber como genio de la animación, es sorpresa para muchos que en la actualidad una de
sus grandes obras como director llegaran a la pantalla con el título FURIA DE TINTANES donde
se conmemora la afamada escena de la lucha de medusa y el craken, escenas que son parte
inolvidable de la historia de los efectos especiales, en la actualidad Harry Hausen está retirado
y disfruta de su fama como gran genio de los efectos visuales aun recorre festivales y da
testimonio de sus técnicas que sin duda revolucionaron la época más romántica de los efectos
especiales.66
[Link] Stan Winston.
Hombre de gran preparación en arte plásticas, no aportó nada a los progresos del 3D
no directamente, para lo que sin duda habría estado muy capacitado. Por el contrario
era especialista en animatrónics, maquillajes especiales y todo tipo de marionetas de
apoyo en rodaje.
Stan Winston nació en Richmond (Virginia), el 7 de abril de 1946, se sentía fascinado por las
películas de monstruos desde pequeño. Durante su niñez le gustaba dibujar, jugar con
marionetas y ver películas clásicas de terror.
Tras licenciarse en bellas artes, en la universidad de Virginia, Winston se dedicó un tiempo a la
comedia, pues al parecer estaba decidido a triunfar como humorista. También intentó ser
actor, y con este fin se trasladó a Hollywood, en 1968.
Como no le salió ningún trabajo, finalmente el decidió incorporarse al departamento de
maquillaje de la productora Walt Disney, como aprendiz. Poco antes, había visto en el cine ¨El
planeta de los simios¨, y se había dado cuenta de que su futuro estaba en inventar criaturas
como los simios de la famosa cinta, diseñando así unos monstruos realistas para la serie
televisiva Gárgoles, que se hizo acreedor de un premio Emy.
66
historia de l cine y los FX Autor : Pablo del Moral Cortesía de Render Out 2008 [Link]
57
También llamó la atención con otros trabajos para la pequeña pantalla como la autobiografía
de Jane Pittman, pues hizo creíble que la actriz afro americana Cicely Tyson esclava sureña
cambiara desde los 19 años a 110 años.
A principios de los 80, Wiston inició su colaboración con el director James Cameron, muy
interesado en el campo de los efectos especiales, creó para él, El célebre esqueleto del primer
TERMINATOR llegando a formar el gran deterioro de Schwarzenegger, hasta convertirlo en un
esqueleto metálico, su gran compañerismo les llevó a crear la empresa Digital Domain,
volviéndose a reunir para crear ALIEN.
Trabajó por última vez este año 2008 con el director Jon Favreau, en la fantástica entrega de
IRON MAN. 67
67
Stan Winston Studio [Link] IMDb [Link],com los Ángeles time [Link] )
58
[Link] Tim Burtons.
En el mundo de la animación 3D Tim Burtons parece un total ajeno para este estudio sin
embargo por interés personal decidí anexarlo a esta etapa de investigación como bien
recordaremos el Stop Motion fue la primera impresión 3D que se creó en el cine y es absurdo
no tomarlo en cuenta, más aún que en la actualidad, todos los teoremas y principios del 3D no
son más que una fiel copia del Stop Motion, y me parece justo llamar a la palestra a su mejor
representante vivo que con películas como Pollitos en Fuga, Numero 9, Coraline, y La novia
Cadáver. Han mantenido al espectador sobre las pantallas del cine en todo el mundo.
Justamente entre mi viaje de investigación y aprendizaje encontré varios textos que hablan
sobre la experiencia de este gran director que da vida a muñecos y mundos extraordinarios
con la paciencia y el arte de un completo creador de mundos.
Para terminar con esta investigación he traído a colación una remembranza del trabajo de Tim
Burtons en La novia Cadáver. La producción de animación en Stop-motion es un arte singular;
en un sentido singular, muy similar a una película de acción real en la que hay decorados
físicos que hay que construir, artísticamente peinados, bien dirigidos y bien iluminados.
Pero cuando todo el mundo es inventado y creado a partir de la nada excepto la imaginación
de los realizadores, incluido los actores ¨muñecos¨ las similitudes terminan y empiezan a surgir
los aspectos únicos de la forma artística.
El proceso de la animación en stop-motion es una tarea increíblemente minuciosa. Los
muñecos son manipulados en incrementos extremadamente minúsculos, a veces apenas
medio milímetro a la vez. Cada postura es fotografiada como una toma, luego los animadores
vuelven a mover los muñecos en otro incremento, y el proceso se repite una y otra vez. Un
equipo puede trabajar doce horas para conseguir un total de uno o dos segundos de metraje al
final del día.
Sin embargo a diferencia del cine de acción real, en que los realizadores tiene que hacer frente
al inconveniente de trabajar con actores en tiempos determinados en el mundo del stop
motion se puede trabajar con los actores y los decorados al mismo tiempo que se crean las
siguientes escenas.
Lo interesante de este proyecto es que Burton (director), McKinnon ( productor y director de
arte), y Saunders (director creativo y efectos) dieron cabida a un sin fin de elementos que
permitieron dar una gama de posibilidades a los personajes en esta producción utilizando la
59
mecánica y el desarrollo de elementos únicos para cada personaje llegaron a dar vida a telas
,como en el caso de la novia cadáver que poseía un vestido sutilmente glamoroso, que a su ves
era un fantasmal trozo de tela cuyo efecto fue obtenido gracias a varios alambres casi
invisibles que permitían su movimiento en el viento
Otro detalle de su realización cae en la creación de esqueletos casi mecánicos más que todo en
la cabeza de cada personaje, que permitía un cambio de gestualidad casi realista este
dispositivo inventado exclusivamente para esta producción permitía cambios milimétricos del
rostro con accesos que se encontraban ocultos en el interior de las orejas, eran manipulados
por pequeñas llaves que al introducirlas y girarlas permitían este desarrollo de acciones.
Por último el trabajo de la iluminación y el vestuario fueron la esencia de la caracterización de
cada personaje acudiendo a las técnicas de iluminación usadas en el cine de oro de los 60,
donde las divas del cine eran iluminadas para convertirlas en divinas diosas de la pantalla. Del
mismo modo la novia cadáver tuvo un tratamiento único de iluminación para darle el toque de
mujer fantástica sobre su lógica de ser un cadáver.
Así pudiera contarles con detalle cada elemento que contiene la realización y producción de
esta gran obra del Stop-motion, pero una cosa si les puedo asegurar que al nombrar cada
detalle de sus películas, más me doy cuenta de su aporte en el mundo 3D, ahora al medir las
diferencias me doy cuenta que las cualidades casi perfeccionistas de Burton hacen del cine
digital un esfuerzo continuo por emular sus técnicas y permitir la creación de producciones
cada vez mas realistas y únicas68.
68
entrevista Tim Burton [Link] recopilación en español historia de l cine y los FX Autor : Pablo
del Moral Cortesía de Render Out 2008 [Link]
60
[Link] Avatar, el James Cameron de siempre.
Avatar y su Tecnología no son más que complicados artilugios con dos lentes paralelos, como
si fueran un par de ojos, montados de dos en dos sobre cuatro grúas que se mueven sin
69
información extraída de la entrevista a James Cameron avances del cine BBC publicado en [Link]
traducido por Alberto Abuín 2010)
61
producir un sonido. Cada par converge en un mismo punto desde direcciones opuestas,
buscando una alineación óptica perfecta: la base de una filmación en 3D. Comparadas con las
cámaras tradicionales de cine, estas son bastante pequeñas. De hecho, un operador tiene dos
de ellas colocadas a modo de steadicam en el pecho. Eso es algo que nunca se había hecho
antes. “Cada una pesa sólo 6 kilos, incluidos los anclajes”, dice Cameron. “Yo mismo uso una
como cámara de mano. Las 3D estaban en la Edad de Piedra mientras requirieran algún tipo de
película”, añade revisando dos grandes monitores que representan a ambos ojos, y que
muestran en 2D el play back de lo que acaba de filmar. “Eran monstruosamente grandes y
pesadas. Tenían que llevar el carrete, las baterías, las lentes... Todo en el mismo lugar.
Cualquier movimiento las desalineaba y arruinaba horas de trabajo; además no se podían
poner en un steadicam o en un tren. Por eso, en Avatar utilizamos medios digitales. Ahora mis
cámaras sólo están conectadas por delgados cables de fibra óptica.
Y tengo un censor que permite que la grabación se lleve a cabo en otra parte por control
remoto. Me da una libertad increíble. La cámara también me deja ver el 3D en tiempo real
mientras filmo. Además, puedo ver los personajes y los decorados generados anteriormente
por ordenador, al tiempo que la escena que estoy rodando en vivo, lo cual me da todavía más
exactitud en el enfoque. Por cierto, es un invento nuestro”. La película también es pionera en
el uso de la tecnología e-motion capture.
Esta utiliza minicámaras colocadas en las cabezas de los actores para replicar sus expresiones y
hacer que los personajes generados por ordenador parezcan aún más reales. Durante estas
escenas los actores trabajan en un estudio vacío, y los efectos especiales se agregan después.
Ahora bien, la tecnología 3D no es precisamente nueva. Se inventó en los años 50 del siglo
pasado, aunque la calidad dejaba mucho que desear: el público debía esforzar mucho la vista,
los colores salían aguados y los efectos tridimensionales eran muy forzados. Un ligero desfase
entre imágenes filmadas simultáneamente producía dolor de cabeza al espectador.
“Usamos otro truco para proporcionar a la gente una experiencia 3D más intensa: la distancia
inter-ocular y la convergencia de las tomas”, dice Cameron señalando las dos lentes gemelas
de una de sus cámaras. “Estas lentes se acercan y alejan una de la otra para darnos lo que
62
conocemos como visión estéreo o inter-ocular. Entre más separadas estén, el efecto 3D es más
exagerado. Lo usamos para las tomas de largo alcance, donde el sujeto está relativamente
lejos. Para primeros planos, acercamos las lentes. Nuestras cámaras hacen este proceso
rápidamente y lo integran de forma natural. Por eso se llaman cámaras de fusión 3D digital.
También son capaces de ir hacia un punto y enfocarlo. Es lo que denominamos convergencia
activa y sirve para que la vista no se fuerce tanto cuando se ven este tipo de imágenes, pues la
cámara lo hace por ella”. Según Jim Gianopulos, uno de los tres presidentes ejecutivos de la
cadena Fox, “el 3D digital, dijo: es un salto aún mayor que el que se dió cuando se pasó del
cine mudo al hablado. Aquello fue una evolución del medio, mientras que la tecnología 3D
digital supone una transformación del mismo”, afirmó en entrevista en Wired. John Landau,
productor de Avatar, está de acuerdo. “Con el 3D digital está ocurriendo en la parte visual lo
mismo que con el sonido cuando pasamos de 2 a 6 bandas. Y por eso Cameron esperó 12 años
después de Titanic (1997) para realizar otra película narrativa. La tecnología no estaba lista
para lo que él quería. Los documentales como Fantasmas del Abismo fueron su campo de
investigación en donde ensayar la tecnología que iba creando”.
“Avatar es 40% acción real y 60% animación por ordenador –CGI–”, señala Landau. El
productor ha pasado la mañana guiándonos por los estudios de Weta. Están atestados de
modelos de helicópteros con rotores amenazadores, interiores de aviones de transporte de
tropas... También está aquí la sala de control y el comedor de la base Hell’s Gate de Pandora.
El resto de la acción en vivo se rodó en California, en el antiguo hangar donde el aviador y
cineasta Howard Hughes construyó su gran avión de madera apodado Spruce Goos, “Cameron
pidió a Weta que diera vida al mundo selvático de Pandora, que ideó hace más de 15 años,
cuando escribió el guión. Nosotros ayudamos a los artistas a visualizarlos objetos con modelos
reales. Como estos arcos navi”, indica manipulando una de estas armas especialmente hecha
para un humanoide de tres metros de altura. “Hicieron un trabajo fenomenal. Después de
todo, ellos crearon a King Kong”. Pandora es un ecosistema extraordinario donde los árboles
tienen 300 metros de altura y el cielo está lleno de islas flotantes cubiertas de vegetación. Por
los aires surcan bandadas de aves moradas y algunos depredadores espantosos asechan en la
selva, que de noche se cubre con bioluminiscencias directamente importadas de las criaturas
del abismo que siempre le han fascinado al director. Los navi y los avatares son seres azules de
cola larga, ojos leoninos y orejas puntiagudas, que parecen faunos salidos del “Sueño de una
noche de verano” de Shakespeare. Esa vaga familiaridad es algo que Cameron hizo a
propósito. “Quería que pudiéramos relacionarnos con ellos”, dice Landau. Hay quienes afirman
que Avatar –que Cameron tiene la intención de convertir en una franquicia– podría ser una
63
nueva Guerra de las galaxias, ya que es la primera vez desde la famosa primera trilogía de
George Lucas que en Hollywood se crea un nuevo mundo desde cero. Incluso se ha lanzado
una línea de juguetes a través de Mattel y videojuegos, desarrollados por Ubisoft. Pronto
veremos en las librerías la Pandorapedia, un libro donde se detallan todos los aspectos de esta
luna, un cuerpo con una gravedad menor que la terrestre cuya atmósfera, más densa que la
nuestra y venenosa para los humanos, permite el vuelo de grandes criaturas. En el plató, Jake
Scully, el personaje que encarna Worthington, está pálido, desaliñado y con barba de tres días.
Parece una especie de drogadicto en medio de una catarsis, y está hablándole a la cámara,
entregando su alma. Está tan cerca, que parece metido dentro de la lente. Gracias a la
visualización instantánea, en una pequeña sala de control al lado del set, puedo ver cada
detalle de su cara, poro a poro, bajo un suave resplandor de luz. Me parece que puedo ver su
alma de un modo que sería imposible en un formato plano. Estoy dentro de su cabeza. La
sensación es poderosa y emocional. Y esta es una escena sin efectos especiales: sólo es un
buen actor. “No creo que esta película vaya a reemplazar nada”, dice Sigourney Weaver
durante un descanso. “Lo importante es lo bien que se ven las escenas en 3D. No lo esperaba.
Uno piensa que así debería verse siempre. También me sorprendió la inmediatez del feedback.
No hay que esperar al día siguiente para ver los resultados. Todo es sencillo. Además, la
postproducción es realmente fácil”, señala. “El sistema, puede mejorar una película que ya de
por si es buena en 2D, pero no va a salvar un mal film”, explica Cameron. “No haría algo en 3D
sólo por jugar con la tecnología. Hago una película porque merece hacerse en cualquier,
formato. En cambio, me encantaría ver algo como “Expiación”, de Joe Wright, en 3D digital. La
tecnología es más potente en las escenas íntimas”. Avatar podría obligar a las salas de cine a
convertirse al formato digital, incluso Steven Speilberg asegura que será la película de acción
de este tipo más grande de la historia. Con un coste de más de 220 millones de dólares y más
de un millar de personas involucradas en su producción, representa la nueva cara de esta
industria. Cameron afirma que de ahora en adelante sólo hará películas en 3D. Y no está solo
en su cruzada. Spielberg, otro converso, hizo Tintín en 3D digital y Jerry Katzenberg, director de
DreamWorks Animation SKG, ha vinculado el futuro del estudio a este formato. El cambio, al
que se resisten muchos dueños de salas de cine, podría estar dándose ya. No sólo porque cada
vez más directores famosos hacen buenas películas de esta forma. También porque los
grandes estudios de cine han acordado ayudar con parte de los costos que representa hacer la
conversión. En EE UU ya hay unas 4.500 pantallas en 3D.
Eso, sin contar las salas IMAX. La compañía Real D inventó un sistema de obturador digital que
se coloca frente a los proyectores de las salas de cine, alternando las dos proyecciones de cada
encuadre 144 veces por segundo. Es decir, lo suficientemente rápido para lograr la visión
estéreo. El nuevo sistema usa polarización en lugar de códigos de colores. Y eso significa que
las típicas gafas de cartón son reemplazadas por algo mejor. De momento, las gafas seguirán
siendo parte de la experiencia 3D, pero la idea es que se conviertan en objetos de diseño, que
uno siempre lleva en el bolso. “No creo que las gafas sean un problema”, dice Cameron. “La
gente usa gafas de sol durante horas y horas”. Al mismo tiempo, el director indica que el
efecto estéreo funciona también en ordenadores portátiles y otros monitores pequeños que se
ven de cerca. “Estarán disponibles como pantallas autoestereoscópicas, es decir, sin gafas”,
indica en una entrevista con Variety. “He visto demostraciones de estos equipos y el efecto es
correcto.
64
De hecho, yo diría que dentro de 10 ó 15
años la pantalla en estéreo será algo
generalizado, tanto en las salas de cine
propiamente dichas como en las que están al
aire libre, incluso en casa y en los dispositivos
portátiles. Hasta algunos teléfonos la
incluirán. Puede ocurrir que finalmente toda
la información, los deportes y el
entretenimiento los recibamos en estéreo”.
Según este director, el éxito como cineasta se basa en cómo consigues que la fantasía que es el
cine sea más real, visceral y reconocible por el público. Todo el conjunto de personajes,
diálogos, diseño de producción, fotografía y efectos especiales debe orientarse a producir la
ilusión de que lo que estás viendo está realmente pasando. Esta sensación de realidad se
refuerza enormemente gracias a la ilusión estereoscópica. Cuando uno ve una secuencia en
3D, ese sentido de la realidad se amplifica. La corteza visual concluye, a un nivel subliminal
pero generalizado, que lo que está viendo es real. A Cameron no le sorprende que quienes han
visto partes de la película le comenten que al día siguiente tuvieron la peculiar sensación de
querer regresar a ese mundo, como si Pandora fuera real, y que salgan del teatro totalmente
exhaustos. Según una antigua hipótesis suya –que fue demostrada en mayo de este año por
neurocientíficos de la Universidad de Texas, en Austin–, la visión estereoscópica requiere el
trabajo de más neuronas que la visión en 2D. “Me gusta pensar que entrego este sistema a
cualquier director, y que con él, éste puede hacer todo lo que quiere. Necesito que los
cineastas entiendan que no deben temer que el 3D digital va a limitarlos como directores o les
va a cambiar su estilo. Porque su éxito va a estar determinado por el contenido. Para mí es una
cuestión darwiniana. Hemos evolucionado como animales viendo en 3D. Lo hicimos para evitar
a los depredadores y para ser cazadores más efectivos. El 3D es parte de nuestra vida. Es la
forma en que percibimos el mundo”70
70
información extraída de la entrevista a James Cameron avances del cine BBC publicado en [Link]
traducido por Alberto Abuín 2010)
65
2.2.7 El rotoscopio y la captura de movimiento:
71
Langer M. ¨The Fleischer Rotoscope Patent¨, Animation Journal, vol1 entrevista con el autor, abril de 1999
66
otro lado, le preocupa el realismo del movimiento creado de este modo. Según Ferro:
“este naturalismo estilizado, que se presenta de forma tal realista y que describe la
violencia en todo detalle en películas como Starship Troopers: Misión Plutón
(Roughnecks: Starship Troopers Chronicles (2000), y no como dibujos animados, está
más dirigido a los aficionados a los juegos de ordenador. Es necesario analizar el
significado implícito del movimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que los niños
pueden ver este tipo de programas a las ocho de la mañana en cualquier parte del
mundo72 ”.
El argumento principal de Ferro sobre el significado implícito del movimiento
confirma el argumento de Johnton, y es un elemento fundamental que los
animadores deben tener en cuenta, sea cual sea la tecnología que utilicen. Lo
importante es la autenticidad que las técnicas de animación tradicional y captura de
movimiento pueden aportar al “mundo” propio imaginado por el animador en el
contexto narrativo de una historia.
La captura de movimiento ha progresado notablemente en los últimos años y se ha
aliado con los sofisticados sistemas CGI, y es imperativo tener a los actores
trabajando con los equipos de captura de movimiento, ello ha creado un trabajo de
carácter revolucionario, sobre todo en el caso del actor Andy Serkis y su
interpretación del personaje de Gollum en el señor de los anillos: las dos torres (The
Lord of the Rings: The two Towers) en 200273.
Para la creación de las acciones de Gollum se combinaron diferentes procesos: el
rotoscopio tradicional para grabar las secuencias de las peleas con Gollum (sus
movimientos se dibujaron fotograma a fotograma para reflejar el grado de energía y
de agresión durante la lucha), la animación con fotograma es clave: las acciones
imposibles para los actores humanos y en especial la captura de expresiones faciales
y del movimiento, donde una gran parte de las actuaciones de Serkis dictaba los
actos de gollum en pantalla.
Una vez más, lo importante era que el personaje de gollum resultara convincente, a
pesar de su actuación superpuesta por la animación. Sin embargo, la animación no
debe atraer la atención del espectador ni como animación ni como efecto especial.
Por consiguiente, cabe destacar que la animación oculta de forma intrínseca de sus
procesos, y la técnica artística que los caracteriza, siendo el resultado final lo que
justifica esta necesidad74.
72
(fundamentos de la animación) primera edición 2007 Titulo original The Fundamentals of Animation Traducción
Melissa Arcos Editorial Parramón animación digital: el rotoscopio y la captura de movimiento
73
. todo el material relativo a Gollum se ha extraído de Serkis, A . The Lord of the Rings: Gollum, Boston y Nueva York:
Houghton Miffin Company 2003.
74
fundamentos de la animación) primera edicion 2007 Titulo original The Fundamentals of Animation Traducción
Melissa Arcos Editorial Parramón
67
[Link] Rotoscopía herramienta o limitación
Para este punto del proyecto se ha resuelto un estudio más detallado del concepto
ROTOSCOPIA, para la mayoría que ya haya encontrado este concepto dentro de su
investigación les resultara simple pero para los jóvenes aventureros de la animación es un
término que confunde y ayuda. Para evitar este punto a continuación analizaremos sus
ventajas y desventajas.
¿Qué es rotoscopía? Es el proceso en el que un animador sigue los movimientos de un actor en
video o película. Los animadores tradicionales empleaban esta técnica obteniendo imágenes
de fotograma de películas. Los animadores 3D normalmente rotoscopía siguiendo las acciones
de una película proyectada en el fondo o en plano la técnica data de 1917, cuando el animador
Max Fleischer patentó la maquina Rotoscope, un dispositivo que proyectaba imágenes de
acción real sobre el tablero de un dibujante. Los dibujos eran producidos simplemente
trazando las imágenes proyectadas. El estudio de Max Fleischer es conocido por personajes
como Betty Boop, Popeye, Koko ¨el payaso¨ y Superman. Su estudio también produjo las
películas de animación de Gulliver´s travels y Mr. Bug Goes to Town.
Además de innovaciones técnicas como el Rotoscopope, el estudio de Fleischer fue el primero
en utilizar sonido en 1924, Max Flescher fue también el primero en interactuar con un
personaje de dibujos animados. El actor Fleischer y su perro Fitz. Para ello, utilizó otro de sus
inventos: el Rotograph.
Antes de la invención del rotoscope, las primeras películas animadas eran primitivas e
inestables. La gente lo veía como algo curioso. Usando la rotoscopía y estirando los
movimientos del actor fotograma a fotograma, los animadores aprendieron lo inimaginable
sobre la actividad de la forma humana. Como resultado, los animadores empezaron a crear
personaje cuyo movimiento eran más realistas y elegantes. El público respondió a las nuevas
animaciones de forma más positiva.
Fue un paso importante para el arte de la animación. Incluso si el animador no seguía las
emociones exactas de un actor filmado, se demostró que la imaginación no era suficiente para
registrar la perspectiva y realismo de la figura en acción
Con el tiempo, los animadores se dieron cuenta de que si eran excesivamente fieles a los
movimientos de la figura, el personaje perdía su propia identidad. Los movimientos parecían
suficientemente realistas, pero había una ausencia emocional en el personaje animado. Al no
incorporar su propia personalidad en la interpretación, el animador era incapaz de crear
personajes con el que el público se identificara.
A parte de las diferencias ya mencionadas, la rotoscopía es una gran ayuda para determinar
correctamente el tiempo y apreciar los matices sutiles de la locomoción humana y animal
deficiencias que puede evitar.
Al desplazarse en la línea de tiempo, ve la película en primer plano. Cada movimiento se
visualizará minuciosamente. Es similar a estar demasiado cerca para pintar o admirar los trazos
del pincel y los detalles. Pero sin ver la composición de forma global. Para comprender
realmente la pintura, hay que dar un paso atrás y observar el trabajo por completo. Lo mismo
sucede con la rotoscopía. Aunque al desplazar el regulador del tiempo en cada fotograma
68
puede apreciar movimientos sutiles, a menudo fallará al intentar comprender una serie de
movimientos en una acción completa.
Para remediarlo, abra la película que está rotoscopiando en un reproductor de video o
reproductor multimedia. Se reproducirá en tiempo real. Observe los movimientos grabados en
primer plano con el programa de animación en tiempo real en su reproductor utilice un
reproductor para estudiar la acción general y el otro para ver cómo dividirlo en movimientos
sutiles.
La rotoscopía tiene otro fallo. Si sigue ciegamente la película y crea un fotograma clave para
cada movimiento que vea, tendrá demasiados fotogramas clave.
Los movimientos parecerán inestables y forzados. Perderán el flujo natural y las características
rítmicas de una buena animación. Es un problema similar al de la captura de movimiento, que
registra todos los fotogramas. Los artistas que limpian los datos de la captura de movimiento y
eliminan los claves innecesarios.
Para evitar este problema. Busque los movimientos clave y extráigalos. Observe en aspecto
global un movimiento e intente no copiar todo lo que ve con excesiva precisión. Otro
problema que resulta de una rotoscopía demasiado fiel es que las acciones pueden ser
aburridas, en especial si los actores son malos. Por eso, la primera consideración es usar
material fuerte que entretenga para que sus movimientos sean más apreciables y exagerados.
Como último consejo para los animadores sí. El tipo de cuerpo y sexo del actor generalmente
corresponden con el que intenta animar. Si no es así, tendrá que cambiar multitud de
movimientos y de tiempo. De lo contrario, la interpretación de su actor digital resultará
artificial.75
75
principios de animación para modelos humanos capitulo 12 -357 ) (Animatión Master Class , Richard Williamss,
producido por The Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton
seminario 2008 Animation Master Class
69
[Link] La combinación de la imagen real y la animación de movimiento para los sistemas
CGI.
La captura de movimiento puede resultar útil para una mejor planeación del movimiento en
las figuras generadas por ordenador, que reproduzca lo más fielmente posible la dinámica de
los personajes de imagen real que se encuentran en un mismo entorno.
La composición consiste, literalmente en unir varias capas de elementos pictóricos para crear
una imagen real que coexistan con personajes y objetos animados en un espacio visual que
incluya las mismas características de movimiento.
En su película Oby, Anja Perl y Max Stolzemberg, estudiantes de la Filmakademie de
Ludwigsberg, el instituto de animación, efectos visuales y posproducción digital de Baden,
deseaban combinar la imagen real y la animación mediante la creación de un monstruo, Oby.
Que tenía un encuentro con una mujer que estaba preparando crepes.
Para crear a Oby, utilizaron el programa Maya 5.0 y la aplicación (MOTIONBUILDER) para la
captura de movimiento, acción que requiera la interpretación de una actor humano para
generar algunos de los movimientos de OBY76.
76
fundamentos de la animación) primera edición 2007 Titulo original The Fundamentals of Animation Traduccion
Melissa Arcos Editorial Parramón CGI motion capture
77
(principios de animación para modelos humanos capitulo 12 ) (Animación Master Class , Richard Williamss,
producido por The Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton
seminario 2008 Animación Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010
ANAYA doce principios de la animcaión
70
tenían que hacer sus acciones más perceptibles, no sólo exagerando sus
movimientos, sino también hablando más alto. Las intenciones tenían que ser
señaladas primero la audiencia podía perdérselas fácilmente. Las primeras películas y
comedias televisivas también mostraban gran influencia del vodevil.
A mediados de 1930 fueron los momentos más excitantes para los animadores de
Disney. Muchos descubrimientos que se usaron por primera vez durante ese período,
todavía se utilizan hoy en día, Walt Disney animaba a sus animadores a asistir a obras
de vodevil cada vez que venía a la ciudad.
Los principios de la animación desarrollados durante la década de 1930 todavía
sirven como base para la creación de animaciones 2D y 3D. Son los siguientes:
12 PRINCIPIOS DE LA ANIMACION
1. Estirar y Encoger.
2. Anticipación.
3. Puesta en escena.
7. Arcos
8. Acciones secundarias.
9. Ritmo.
10. Exageración.
12. Atractivo.
Al sumar cada uno de estos pasos de la animación clásica también nacen pequeños
interpuestos que se usan en la animación 3D de ello que obedeciendo y combinando los pasos
anteriores obtenemos los siguientes puntos en la animación
71
78
2.2.9 Elementos de una animación
Los 12 principios de la animación establecen la base de una serie de elementos básicos. Los
más importantes son:
1. Ritmo e impacto.
2. Acción reacción.
4. Trayectorias de acción.
5. Relaciones espaciales.
6. Acentos.
7. Ciclos.
8. Posturas.
9. La toma.
10. Emociones.
78
(principios de animación para modelos humanos capitulo 12 ) (Animatión Master Class , Richard Williamss,
producido por The Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton
seminario 2008 Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010
ANAYA doce principios de la animcaión
79
(principios de animación para modelos humanos capitulo 12 ) (Animatión Master Class , Richard Williamss,
producido por The Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton
seminario 2008 Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010
ANAYA doce principios de la animcaión
72
2.3 Programas y software más conocidos
[Link] Modelado
80
(principios de animación para modelos humanos ) (Animatión Master Class , Richard Williamss, producido por The
Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton seminario 2008
Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010 ANAYA doce
principios de la animcaión
73
tipo llamado “modelado basado en imágenes” o en inglés “imagen based
modeling” (IBM). Consiste en convertir una fotografía a 3D mediante el uso de
diversas técnicas, de las cuales, la más conocida es la fotogrametría cuyo
principal impulsor es Paúl Debevec. 80
[Link] Iluminación
[Link] Animación
[Link] Renderizado
81
principios de animación para modelos humanos ) (Animatión Master Class , Richard Williamss, producido por The
Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton seminario 2008
Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010 ANAYA doce
principios de la animación
74
métodos especiales. Las técnicas van desde las más sencillas, como el render
de alambre (wireframe rendering), pasando por el render basado en polígonos,
hasta las técnicas más modernas como el Scanline Rendering, el Raytracing, la
radiosidad o el Mapeado de fotones.
82
principios de animación para modelos humanos ) (Animatión Master Class , Richard Williamss, producido por The
Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton seminario 2008
Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010 ANAYA doce
principios de la animcaión
75
2.3.4 Aplicaciones informáticas
Aplicaciones 3D
Autodesk
(antes Maya
Maya [Link]
alias|wavefront 2011
)
Autodesk
(antes
SOFTIMAGE|XS Softimage
propiedad de [Link]
I 2010
AVID y antes
de Microsoft)
[Link]
3DStudio MAX Autodesk Max 2010
x
LightWav
LightWave Newtek [Link]
e 9.5
Blender 2.49 -
Blender [Link]
(OpenSource) 2.50
83
comparativa de programas 3d y multimedia After effects avanzado (Chad Fahs Lynda Weinman)ediciones Anaya multimedia.
Juan Ignacio Luca de Tena, 15.28027 Madrid conceptos sobre programas 3d introducción y prologo.
76
Maya (Autodesk). Es el software de modelado más popular en la industria. Tras la
adquisición de la empresa fabricante, ALIAS, por parte de AUTODESK, la versión octava
de Maya fue publicada. Es utilizado por multitud de importantes estudios de efectos
visuales en combinación con RenderMan, el motor de rénder fotorrealista de Pixar.
Última versión a octubre de 2006: Maya 8.
3D Studio Max (Discreet). Fue originalmente escrito por Kinetix (una división de
Autodesk) como el sucesor de 3D Studio para DOS. Más tarde Kinetix se fusionaría con
la última adquisición de Autodesk, Discreet Logic. La versión más reciente en febrero de
2010 era la 10.0. Es el líder en el desarrollo 3D de la industria del videojuego y es muy
utilizado a nivel amateur.
Softimage XSI (Avid). El contrincante más grande de Maya. En 1987, Softimage Inc. una
compañía situada en Montreal, escribió Softimage|3D, que se convirtió rápidamente en
el programa de 3D más popular de ese período. En 1994, Microsoft compró Softimage
Inc. y comenzaron a reescribir SoftImage|3D para Windows NT. El resultado se llamó
Softimage|XSI. En 1998 Microsoft vendió Softimage a Avid. La versión a mediados del
2003 era la 3.5.
Lightwave 3D (Newtek). Fue desarrollado por la compañía de Kansas NewTek Inc. en
1989. El software consta de dos partes, Modeler desarrollado por Stuart Ferguson en
1986 y Layout desarrollado por Allen Hastings en 1989 para los ordenadores
Commodore Amiga como parte del editor lineal/no-lineal VideoToaster. Más tarde
evolucionó en un avanzado paquete de modelado animación, VFX y render para
diversas plataformas: Amiga, PC Windows, Apple Macintosh, Silicon Graphics, Dec
Alpha, Sun Microsystems y Mips. Actualmente disponible para Windows, Mac OS y Mac
OS X. La versión actual es la 9.3. Es utilizado en multitud de estudios para efectos
visuales y animación de cine y televisión como Digital Domain, Rhythm & Hues, Eden
FX, Dreamworks, Flash Film Works, Pixel Magic, The Embassy, JPL-Nasa, Zoic Studios,
Cafe FX etc.
Cinema4d. Motor de rénder rápido, cálculo de radiosidad.
77
2.3.5 Otros paquetes menos populares:
Caligari trueSpace. Aplicación en la que todas las fases de creación de gráficos 3D son
realizadas dentro de un único programa. Provee características como simulación de
fenómenos físicos (viento, gravedad, colisiones entre cuerpos).
formZ. Ofrece manipulación topológica de las geometrías.
Blender. Es un programa libre de modelado, animación, iluminación y renderizado, con
simulación de partículas y física de fluidos, cuerpos rígidos y suaves en tiempo real
(necesarios para su motor de juegos), con posibilidad de edición y composición de
imágenes y video. Puede importar/exportar distintos formatos de imagen 2D (bmp,
jpg...) y modelos y escenas 3D (3ds, obj...), y además ofrece la posibilidad de programar
scripts en Python.
Rhinoceros 3D. Un potente modelador bajo NURBS.
RealSoft3D. Modelador 3D para Linux y Windows. Incluye rénder.
Universe por Electric Imagen. Paquete de modelado y animación con uno de los
motores de rénder más rápidos que existen.
POV-Ray. Un avanzado software gratuito de Raytracing. Usa su propio lenguaje de
descripción de escena, con características como macros, bucles y declaraciones
condicionales. Es completamente gratuito aunque no fue lanzado bajo GPL. No incluye
modelador.
Moray. Modelador para POV-Ray.
84
Internet enciclopedia libre [Link] programas 3D mas populares .
85
Internet enciclopedia libre [Link] elementos técnicos del desarrollo 3D
78
OpenGL
Direct3D (subconjunto de DirectX para producir gráficos interactivos en 3D)
RenderMan
79
herramienta de efectos visuales, con un uso muy extendido debido a su gran
capacidad de ampliación y personalización.86
86
conceptos y ventajas de Maya Pipeline en [Link] pagina oficial. Apartado maya
80
Desde la primera versión 1.0 hasta la 4.0 el programa pertenecía a Autodesk
con el nombre de 3d Studio. Más tarde, Kinetix compró los derechos del
programa y lanzó 3 versiones desde la 1.0 hasta la 2.5 bajo el nombre de 3d
Studio Max. Más tarde, la empresa Discreet compró los derechos, retomando la
familia empezada por Autodesk desde la 4.0 hasta 6.0 también bajo el nombre
de 3d Studio Max. Finalmente, Autodesk retomó el programa desarrollándolo
desde la versión 7.0 en adelante bajo el mismo nombre, hasta la versión 9. A
partir de ésta, se denomina Autodesk 3d Studio Max.
2.3.9 Blender
87
conceptos y ventajas de 3D estudio Max modelado y arquitectura realista en [Link] pagina oficial. Apartado
3D estudio max.
81
Tiene una muy peculiar interfaz gráfica de usuario, que se critica como poco
intuitiva, pues no se basa en el sistema clásico de ventanas; pero tiene a su
vez ventajas importantes sobre éstas, como la configuración personalizada de
la distribución de los menús y vistas de cámara.
Origen
En alas del gran éxito del Siggraph, a principios del año 2000, NaN consiguió
una financiación de 4,5 millones de euros procedente de unos inversores. Este
gran aporte de dinero permitió a NaN expandir rápidamente sus operaciones.
Pronto NaN alardeó de tener más de 50 empleados trabajando alrededor del
mundo intentando mejorar y promocionar Blender. En el verano del 2000,
Blender 2.0 fue publicado. Esta versión de Blender integraba un motor de
82
juegos a la suite 3D. Al final del 2000, el número de usuarios registrados en el
sitio web de NaN sobrepasó los 250.000.
83
era factible, en marzo de 2002, Ton Roosendaal fundó la organización no
lucrativa Blender Foundation (Fundación Blender).
88
Mas información sobre el desarrollo de Blender y beneficios tecnicos en [Link] pagina oficial apartado
comunidad.
84
Conferencia sobre Yafrid en un congreso de software libre.
2.3.10 Cinema 4D
Características
89
Conceptos de animación Hidri y manejo de Maxon Cinema 4d en [Link] / apartado HISTORY.
85
2.3.11 Softimage
Softimage, co. era una subsidiaria de Avid Technology, Inc., situada en Montreal (Canadá). El
23 de octubre de 2008 fue adquirida por Autodesk por aproximadamente 35 millones de
dólares, finalizando así su historia como división e integrándose dentro de Autodesk Media &
Entertainment. Produce programas para animación 3D, composición y efectos especiales. Su
principal producto es Softimage XSI, empleado para la creación de animaciones por ordenador
en nuevas películas, en comerciales y videojuegos.
Historia
Softimage, Co. fue fundada en 1986 por el cineasta canadiense Daniel Langlois quien trabajaba
para la Office national du film de Canadá. Los paquetes de modelado 3D y de animación 3D se
llamaban originalmente Software Creative Environment, renombrados más adelante como
Softimage 3D. Era un software rápido, de fácil manejo, y fue el primer paquete comercial que
ofreció cinemática inversa para la animación de personajes. No obstante, la capacidad de
modelación y representación era algo limitada. Los grandes estudios utilizaban a menudo
modelos de Softimage 3D en otros programas, como por ejemplo Mental Ray. A raíz de eso,
Softimage comenzó a usar Mental Ray como render opcional a partir de 1994.
La compañía fue comprada en 1994 por Microsoft y posteriormente, en 1998, paso a manos de
Avid Technology.
Para crear una arquitectura más avanzada, abierta, para mejorar la integración del Mental Ray,
y para competir con Maya, Softimage hacia el 2000 desarrolló un paquete de nueva
generación llamado Softimage XSI, que remplazo a Softimage 3D. Tiempo más tarde fue
absorbido por Autodesk y ahora sobrevive como hermano de 3d studio max y maya en una
gran familia. Si lo encuentra quizás quiera contratarlo.90
Principal software actual
Softimage XSI
90
Desarrollo digital profecional mas información en [Link] apartado Softimage
86
2.3.12 LightWave
Historia
91
el desarrollo digital para cine mas información sobre el programa en [Link] pagina oficial
87
2.4 Tutoría Construcción de un personaje tridimensional
Proceso de modelado
Modelando un personaje manga.
88
Paso 2.
Empezamos. En este caso tomaremos una de las
técnicas de animación conocidas realizada por
(Cineversity de maxon) como referencia.
Primero creamos el ojo que es un objeto
esfera. Luego creamos un polígono, el mismo
que modificaremos en propiedades para
darle una función de un dodecágono, luego
con la herramienta modificar puntos
moveremos los puntos en función de la
imagen de referencia para darle la forma del
parpado, y borramos su centro para la vista
de la esfera. Por último una vez modelado y
correctamente orientados los puntos
usamos la herramienta simetría para crear
una copia de reflejo de nuestro objeto en este caso el lado derecho en referencia X.
Paso 3.
Bueno para este punto he tomado las imágenes
de referencia de nuestro personaje lo he
colocado en una ventana independiente para ir
revisando mi avance. Luego con la herramienta
Estrucción de líneas se ha jalado hacia abajo en
función Y para crear nuevos polígonos los
mismos que me permiten ir moviendo sus
puntos para crear las secciones de la nariz, no
es cosa del otro mundo solo es un trabajo algo
tedioso donde se arrastran los puntos para darles dirección y así crear el rostro.
Bueno, luego de este parte, se ha creado la boca del mismo modo que la nariz en este caso se
deja espacio limpios para dar forma a los orificios nasales y la boca. Para sellar los espacios
mayores que en ocasiones economizan el proceso se utiliza la herramienta puente (si eres
nuevo en modelado y aun no descubres donde están estas herramientas te recomiendo vallas
a ventanas y busques en (Entorno- modelado) el mismo que te abrirá automáticamente las
herramientas de modelado en la parte inferior de tu espacio de trabajo.
Paso 4.
89
Modelando la cabeza. Tomando las proporciones
de los dibujos calculamos el tamaño de la cabeza y
el grosor de la cara, seguimos con la herramienta
(ver puntos). Si tenemos problemas con uno de los
cuadros creados es mejor borrar los cuadrantes
erróneos y cerrar los espacios vacíos con la
herramienta (puente la misma que se activa en el
seleccionado de líneas). Una vez terminado este
paso podemos comenzar con los detalles más delicados.
Paso 5.
Los detalles de nuestro modelo suelen ser los
más tardados de hacer, en el caso de la oreja
una de las más difíciles de modelar, se la armó
por separado es mejor así. Partiendo de un
plano de primitivas, creamos la forma de un
caracol moviendo los puntos hasta tener esa
forma luego con la herramienta HyperNurbs,
sumamos poligonales al objeto para darle
suavidad, por último con la herramienta mover
y con la herramienta estrusado creamos el
agujero de la oreja, por último los puntos con
los que formamos el caracol los modificamos hasta obtener la forma deseada.
En el caso del cabello tomamos como referencia un
cubo que moldeamos hasta obtener la forma del
mechón de cabello, se pueden usar como referencias
líneas creadas o usar dibujo de líneas que luego se
unirán para dar esta forma son unas del las opciones
a tomar, nada difícil solo paciencia.
Paso 6.
90
personalidad. En este caso se usó planos y dibujo de líneas spline para generar los elementos y
para dar volumen a nuestros elementos se usó la herramienta Struccion con la creación de
capas activa dentro de su gestor de herramienta.
Paso 8.
Automatización de rejilla.
91
2.5 PRE producción, producción y pos producción de un corte de ficción.
Toda película posee una forma fílmica, ésta se encuentra compuesta por un sistema
formal y un sistema estilístico o artístico.
Para entender la ‘forma’ en cualquier arte (en este caso, el séptimo arte), necesitamos
estar familiarizados con el medio que este arte utiliza e interpretar su composición. Así
por ejemplo, si queremos analizar una obra literaria, necesitamos un conocimiento del
lenguaje; cuando analizamos una escultura, necesitamos un conocimiento acerca de la
forma, la composición y el estilo. Por tanto, para la comprensión de una película se
requieren los ‘rasgos del medio cinematográfico’.
Estos rasgos tienen una naturaleza formal y otra estilística. En cada película, las técnicas
que se emplean tienden a crear un sistema propio y distintivo. A este uso unificado y
desarrollado de técnicas se le denomina ‘estilo’ o sistema estilístico.92
2.5.2 Sistema Formal:
92
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
92
no narrativos, ya que su principal intención es transmitir una información concreta y
objetiva.
2.5.3 Sistema Estilístico:
El sonido en nuestra vida cotidiana es, generalmente, sólo el fondo de las imágenes que
captamos. Sin embargo, para poder llevar esta realidad al cine, se realiza todo un
estudio y un dedicado proceso de producción de todos los ruidos que se escucharán en
el film. Todos estos ruidos constituyen la banda sonora de la producción y se trabajan
93
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
93
independientemente de las imágenes, esto convierte al sonido en una técnica muy
flexible y de gran eficacia.94
Los Storyboard o guiones gráficos se utilizan para describir las acciones de un video o película
de animación imagen suelen estar formados por una serie de fotogramas que indican acciones
clave. Cada escena tiene un fotograma para hacer un boceto y un pequeño cuadro para
describir la acción, dialogo, ángulo de cámara e iluminación, también puede ser una serie de
dibujos que se van pegando en una pizarra. En ocasiones abajo se añaden las descripciones
verbales. Para mayor claridad, los bocetos se escriben con rotulador o lápiz, y las descripciones
verbales se escriben abajo.
Los Storyboard se han utilizado durante años en publicidad y cine, mucho antes de que
aparecieran los ordenadores.
Utilice el Storyboard para mejorar la calidad de su animación. Resulta menos costoso
solucionar los problemas en la capa del Storyboard que perder días de trabajo en partes de la
animación que no encajan en la historia, acciones erróneas del personaje, diálogo débil, etc.
La fase del Storyboard es también donde se representa las actividades de los personajes. Es el
momento de crear caras y poses frente al espejo. Las expresiones y actitudes se registran en
papel.
La actitud del personaje, su manera de mirar a cámara, la composición, los patrones de luz y
oscuridad, así como el diálogo, todo puede indicarse en el Storyboard.
Aunque a menudo se comienza escribiendo el guión. Es importante el tener en cuenta que al
ser la animación un modo visual, los bocetos son mucho más importantes. Estos dibujos
también deberían interpretarse como un medio regulable, sujeto a muchos cambios, en
especial cuando la animación es una labor colectiva.
El primer objetivo de una historia es entretener, sin eso, ya ha perdido audiencia, la mejor
manera de hacer un trabajo de entretenimiento es presentar la historia a través de la
personalidad de los personajes, si consigue que el público de destino vea a través de los ojos
de los personajes, habrá alcanzado el objetivo.
La mayoría de la gente espera a lo siguiente que va a ocurrir. Es mejor pensar en términos de
cómo actúa y reacciona la gente en ciertas situaciones. Las relaciones entre los personajes son
más fascinantes que una serie de eventos.
En el trabajo con Storyboard es recomendable trabajar con el escritor a lado, aportar ideas y
mezclar conceptos en el desarrollo de la historia
Dibujar, sin miedo más bien permitir la libertad de sentimientos y sensaciones eso aporta a
una historia compuesta de grandes momentos. Al terminar su trabajo prepárelo para ser
94
Montenegro, Ivana Valeria tesis de la universidad de Artes Mexico DF 2007. Comparacion y resumen Diccionario del
guión Audiovisual Océano amber Jesús Ramosy Joan Marimón Editorial Océano SL. 2002 Barcelona
94
presentado a terceros, al mismo tiempo es muy importante que esté listo para cualquier
95
reacción de apoyo, rechazo, y mala crítica esto de seguro lo educará en el proceso creativo.
95
principios de animación para modelos humanos ) (Animatión Master Class , Richard Williamss, producido por The
Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video productor y director I Magen Sutton seminario 2008
Animation Master Class.) animación para modelos humanos.- modelado humano 3d y animacion 2010 ANAYA doce
principios de la animcaión
95
CAPITULO III
Todo proyecto inicia con una idea un tema o un concepto, por lo regular una buena
producción inicia con una persona escribiendo y describiendo acciones o con un dibujante que
busca mostrar la trama de acciones.
Si es importante el contexto en el que un animador intenta generar sus ideas, más importante
aún es su método para tomar sus apuntes.
Algunos prefieren poner en escrito sus ideas, otros generan esbozos que actúan de estímulos,
trabajar con ideas tomadas en apuntes o con pequeñas acciones que se anotan para sumar
una situación son las mejores opciones en el proceso creativo, para muchos el punto de
partida suele ser una acción mística donde la musa aparece frente al artista.
Muchos artistas prefieren dibujar las acciones en el camino y dar rienda suelta a sus
emociones para mostrar así sus conceptos en el proyecto que se desarrolla en el camino, ¨esta
es una buena opción, claro, si se cuenta con experiencia y varias equivocaciones y aciertos en
su historia profesional, para los jóvenes practicantes es mejor empezar con notas pequeños
apuntes que le ayuden a tener la visión de su proyecto sin perder el rumbo antes de finalizar el
proyecto.
3.1.1 El proyecto:
Para este tiempo ya han pasado los meses, el desarrollo de la investigación marcha bien y el
diseño de los elementos que formarán parte de los clips están listos sin embargo hay que
contar con el margen de error y buscar tener una carta bajo la manga para mostrar lo
necesario y no exceder los recursos en el montaje final para eso se revisa la idea original del
proyecto y se busca dar las mejores opciones para la edición el montaje y la producción
pensando en estos procesos es mejor adelantarse con conceptos sencillos que permitan la
fácil comprensión de lo que llamamos proyecto UPS.
3.1.2 La idea
96
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –Buenos
Aires : Ediciones de la Flor 2006 pag 29
96
Muchas obras creativas tienen un fuerte componente autobiográfico, dado que el artista
conoce el tema con detalle y puede transformarlo en un conjunto de elementos
estéticos, sociales y personales. 96
3.1.4 El uso de las experiencias y los recuerdos personales.
Todos tenemos una memoria emocional que se basa en los cinco sentidos la vista, el oído ,
el olfato, el tacto y el gusto aun dan a formar los sentimientos que se mostraran en el
proyecto. Por lo tanto es fundamental que el animador utilice sus sentimientos a la hora de
crear un personaje eso le dotara de realismo y sinceridad a sus acciones. 96
3.1.6 Los años de formación
Muy pocas veces se habla de la experiencia de los realizadores y directores así como de los
animadores, muchas de las obras de los realizadores se basan en sus experiencias y su
trabajo creativo de juventud que es la que influye con fuerza en su trabajo, esta puede ser
consiente o inconsciente pero sin duda que forma parte de sus acciones actuales.
3.1.7 El uso de imágenes icónicas.
La cultura actual es una cultura visual, estamos rodeados de estímulos visuales en forma de
imágenes, señales y formas pictóricas. Que se pueden interpretar como base de futuras
interpretaciones, si se siente básico de ideas es recurrente darse tiempo a observar el
entorno y dar rienda suelta a la imaginación y lo improbable.
Drissen: Simplemente hay que imaginarse una cabaña en una vía de ferrocarril en medio de
la nada. A continuación, hay que confeccionar una lista de todas las cosas relacionadas con
el ferrocarril, la época de las locomotoras, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, y
las historias y los gags comenzarán a emerger a partir de estas imágenes. 97
¨Es una forma de contar historias¨. Todo guión, está formado por una serie de elementos
relacionados entre si, que se disponen conformando un todo. Como sistema, el guión está
constituido por planos que al unirse forman secuencias, que provocan principios, puntos de
acción, desarrollos y conclusiones o finales, Estos elementos de la historia son vinculados por
el protagonista y sus acciones, o las reacciones que provoca, que, ordenadas de una cierta
forma, conforman una historia narrada mediante imágenes y sonidos. La estructura de esa
historia se denomina guión.
Como cualquier historia, el guión tiene un principio, la presentación o planteamiento, una
parte central desarrollo y un final o resolución. Estos tres actos provocan una estructura que
97
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –Buenos
Aires : Ediciones de la Flor 2006
97
llamamos paradigma. El pasaje de un acto al siguiente se produce mediante un cambio de
98
dirección en la línea narrativa, provocado por un evento que se denomina punto de giro.
La estructura dramática en una forma de disponer los incidentes de forma que se relacionen
entre si y conduzcan al protagonista a una decisión final, que provoca la resolución, que cierra
y conforma nuestra historia. Desde el punto de vista narrativo, todos los sucesos que
presentamos deben resultar imprescindibles para hacer fluir la historia; nada se incluye o se
excluye por capricho, casualidad o simplemente porque resulta agradable, lindo o ingenioso.
En términos generales, un guión de animación y uno de vivo son muy semejantes. Pero existe
una diferencia importante: el guión para una animación debe contar con una descripción
mucho más extensa y cuidada para cada secuencia y sus escenarios, y el artista a cargo tendrá
que indicar con sus dibujos cada una de las acciones y posiblemente ya establezca el mejor
ángulo posible para mostrar previendo el punto de vista desde donde más tarde serán
animada
¨¿Cómo puede organizarse el espacio dentro del encuadre y cómo puede contenerse una
composición efectiva?¨.
Este es el proceso más delicado de la producción de un corto animado si se siguen con
delicadeza una serie de procesos el producto final será satisfactorio, de lo contrario será
material desperdiciado y aunque el guión dé una buena idea millonaria de seguro el producto
final no se vera de igual valor. En este punto la organización y un trabajo colectivo permitirá
que el producto tenga una fluidez natural y los cambios serán mínimos en el proceso, de lo
contrario será un desastre anunciado. A continuación nombramos una serie de consejos que
se deben tomar en cuenta en el proceso de producción gráfico:
99
Bob el constructor.
98
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –Buenos
Aires : Ediciones de la Flor 2006
99
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –
Buenos Aires : Ediciones de la Flor 2006
98
Aquí tenemos como ejemplo una de las anotaciones de la serie Bod el constructor, de la firma
NIKELODEON donde se denota la organización de una escena antes de iniciar su grabación en
los recuadros izquierdos se encuentra explicado las anotaciones para el camarógrafo (el plano
el encuadre, tiempo de duración y velocidad). En los recuadros intermedios se explica la acción
de los personajes, posibles diálogos y el parcial ambiente de desarrollo. En los recuadros de la
derecha encontramos graficada la acción de un plano al otro, en este caso no se requiere ser
estrictamente secuencial más bien dar una explicación de plano a plano más que de las
acciones.
3-4-1 El concepto y la apariencia de realidad.
¨El concepto y la apariencia o realidad definen el marco de trabajo de los indicadores
espaciales y de los indicadores de la composición dentro del campo a mostrar. La apariencia, la
textura, la luz y el color permiten forzar al concepto a mostrarse primero. Lo más importante
es que el Storyboard indique y marque la dirección del movimiento y que defina y comunique
claramente las acciones principales de la película.
3-4-2 El espacio fuera de la pantalla y la sensación de profundidad.
El espacio existente fuera de la pantalla es igual de importante como el que se mantiene en el
campo visual, juntos alimentan al concepto. Por ejemplo, un objeto que es visto parcialmente
en la escena se considera que sigue en ella, aunque no aparezca en cuadro dan la apariencia
de profundidad y continuidad, los decorados y los fondos son integrales, de profundidad
deben resaltar de modo que permitan un realce del protagonista y la actuación, además no se
puede engañar al espectador ya que reconoce una profundidad texturizada con un simple
telón de fondo. 100
100
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –
Buenos Aires : Ediciones de la Flor 2006 pag 29
99
3-4-3 La diferencia visual en el dibujo secuencial.
Una de las funciones del Storyboard es detectar la existencia de posibles problemas en el
diseño pictórico o el orden de las secuencias antes de que el proyecto llegue a la fase de
producción de la animación. El Storyboard puede revelar, por ejemplo, que los dibujos no
contienen la variedad de toma necesaria para crear interés visual, o bien que el encuadre de
los planos utiliza excesivamente un mismo punto de vista, o que la acción descrita siempre se
desarrolla en primer plano. Una técnica para descubrir las diferentes imágenes posibles para
cada dibujo del Storyboard consiste en imaginar que nuestro ojo es como una cámara de video
capaz de realizar traking, movimientos panorámicos, zoom, ángulos en picado y en
contrapicado, planos generales y medios, primeros planos y planos detalle. Otra técnica
consiste en utilizar la finalidad para dirigir la atención hacia una acción o un personaje en
particular. Todas las imágenes contienen una determinada gama de tonos y brillos que se
alternan con las zonas oscuras. Nunca debe olvidarse la iluminación de una escena, dónde y
101
cómo cae la luz sobre los diferentes elementos.
A continuación se adjunta una plantilla básica para Storyboard:
101
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –
Buenos Aires : Ediciones de la Flor 2006 pag 29
100
3.5 La concepción artística.
¨Cada concepto, idea o forma de ver el mundo está dentro de cada uno de los guionistas o
directores quienes amoldan el universo de situaciones a la necesidad de su historia.
Las historias tienen un propósito, un destino. Como observadores atentos del mundo que nos
rodea, seguramente hemos tomado una posición. Un punto de vista personal respecto a
determinados temas. Podemos enunciar las premisas como proposiciones que damos por
ciertas. O mejor dicho por supuestas, y que constituyen la base del argumento, ya que
establecen o determinan una conclusión. El propósito final de la historia es corroborar la
premisa propuesta, a través de ésta el autor está expresando una opinión personal, que afirma
o niega una cualidad del sujeto. Condicionándola al predicado de la oración. En esta
proposición estamos simplemente estableciendo una relación de causa y efecto entre el sujeto
y el predicado.
Se puede comenzar desarrollando primero una situación y más tarde busca la premisa
correspondiente. O seguir trabajando en la idea hasta que podamos formular una premisa.
Pero tengamos claro que los personajes, el conflicto y su resolución se definirán a partir de la
premisa, así nace el argumento.
Intentaremos corroborar nuestra premisa, narrando lo que le sucede al protagonista. Esta es la
materia de nuestra historia.
Cuando comienza el film, en la apertura o apenas después, el espectador debe saber de
inmediato, quién es el protagonista, cuál es la premisa dramática (de qué se trata), y cuál es la
situación dramática, o sea, bajo qué circunstancias tiene lugar lo que se está mostrando.
Hay que presentar dónde tendrán lugar los hechos, buscando provocar el mayor impacto
visual posible, y lograr esto sin distraer al espectador de la acción dramática que se está
llevando a cabo allí, lo ideal es presentar los distintos componentes de la historia dentro de las
primeras imágenes que se iluminan sobre la pantalla. En una obra dramática, debemos
considerar su comienzo no como el inicio del conflicto, sino como la culminación de otro
anterior.102
Los personajes. Cada personaje y más si es principal, tiene que estar perfectamente definido.
Tenemos que saber todo sobre él, por algo somos sus creadores, su pasado, sus gestos, su
forma de desenvolverse su manera de hablar, sus habilidades, sus relaciones con otros
personajes, etc.
Si su relación con otros personajes o sujetos es lo que va a sustentar su historia. El argumento
está rodeado por otras pequeñas tramas o personajes que van complementando, mediante
triangulaciones, el eje principal de la narración.
102
Arte y técnica de la animación .Clásica, corpórea, computada. Para juegos o interactividad primera edición –
Buenos Aires : Ediciones de la Flor 2006 pag 29
101
Cuando ya lo tengan claro tendrán que realizar una descripción escrita de cada uno de los
personajes, a medida que vayan apareciendo en la narración esto es importante para que
tanto el ilustrador como el editor sepan perfectamente cómo late, siente y reacciona nuestro
protagonista, pero también tienen que saberlo de cada uno de los personajes. Cuando menos
cabos dejemos al azar, mejor.
El retrato de los personajes tiene que ser claro y directo y lo más diverso posible dentro de la
brevedad. Fácil describirá tanto la personalidad como la apariencia, qué es lo que emociona,
sus gestos, su posición y su mirada mostrarán al público su forma de ver la vida y actuar ante
los problemas y alegrías.
El vestuario sin duda alguna es parte esencial de su personalidad y su ambiente, esto permitirá
ubicar al personaje en una circunstancia antes de mostrar su historia, nos dará una visión
global de sus acciones pasadas y su reaccionar sobre el mundo que lo rodea, sin lugar a dudas
el vestuario representará una compilación de su pasado y una propuesta de su futuro.
El fondo y la forma Conceptos:
103Diccionario técnico Akal de cine Escrito por Ira Konigsberg,Enrique Herrando Pérez fondo y forma concepto de
cine pag 232
102
CAPITULO IV
1- LA PRODUCCION LA REALIZACION Y LA POSPRODUCCION.
El proyecto.
(Un documental de cómo realizar un cortometraje de ficción con efectos digitales
computarizados).
Algo grande la frase como para mostrar los efectos generados por computadora, pero para
esta altura ya se entenderá todo el meollo que conforma el manejo de estos elementos de los,
ya famosos efectos visuales, para esta década es algo que se nombra en cada paso de nuestro
mundo visual.
El propósito es dotar a los aprendices las herramientas que un inicio fueron complejos
mecanismos de aprendizaje y que en la actualidad son cada vez más accesibles. A continuación
nombro el proceso de mi experiencia en la producción de este proyecto.
Primera etapa. La idea, la investigación.
24 de abril del 2010 se aprueba el proyecto de este temario para entones ya se han compilado
más de 300 horas de video sobre diversos temas de la animación pos producción y realización
de efectos visuales. En los siguientes 2 meses la planificación conlleva dificultades por
concepto de equipo humano y tecnología. Queda como experiencia la necesidad de adquirir
tecnología que soporte los procesos digitales.
La primera propuesta se enfoca en usar los previos universitarios (UPS) como escenario de
acciones para los elementos a demostrar.
Con la asistencia de José Robayo de ( Robayo Estudios ) de España se buscan las respuestas
tras cámaras de los elementos ficticios. Visualmente hablando al lograr comprender el proceso
de integración digital con ambientes reales se acude a solicitar ayuda a Fabián Pinilla de
IMAGEN DIGITAL (Chile), quien aporta con sus conocimientos en producción 3D los mismos
que ayudan a solventar la propuesta inicial.
Segunda etapa la investigación teoría:
Hasta este punto se dedicó la mayor cantidad del tiempo recurrente del proyecto llegando a
ser más del setenta por ciento del tiempo asignado para el desarrollo de este proyecto. Para su
efectividad se realizó una tendenciosa investigación que permitió la adquisición de una librería
universal proveniente de varios países e intérpretes buscando antes que todo lograr adjuntar
la mayor cantidad de información clara y veras de la historia, desarrollo, evolución, y
propuestas graficas desarrolladas por varios artistas del medio audiovisual.
Al culminar la compilación de dicha información el proceso de edición, resumen y selección
llevaría un tiempo prudencial conformando así los capítulos iniciales de este proyecto que
están dedicados exclusivamente a la historia, desarrollo térmicas, procedimientos,
exponentes, y ejemplos. En su mayor parte actualizados.
Tercera etapa el proyecto visual.
A este punto la teoría manifiesta una dificultad discutible, el proyecto visual el video, debe
estar encaminado a mostrar un resumen del proceso de investigación y a su vez proporcionar
103
información sobre el desarrollo de las técnicas digitales programas y procedimientos
recomendados, ( para la realización de un corto de ficción digital), la dificultad de asumir toda
esta información en pequeños clips de video implican la integración de sistemas multimedia
para lograr una lógica conjugación o un producto comprensible aunque no solvente toda las
dudas visualmente, la información debe permitir tener puntos básicos sobre los temas de
investigación y los elementos necesarios para entender los procesos digital y procurar un
futuro aporte por parte de los interesados en el tema.
2- PRODUCCION Y RODAJE
Sexta etapa de producción. Después de delinear las escenas a ser tomadas en cuenta en el
armado didácticos de la producción se buscaron los procesos técnicos más adecuados o
sencillo que se pudieran mostrar a un público naciente en el 3D.
La producción incluyo un arduo trabajo de campo donde fue necesario adquirir una gran
cantidad de elementos como cintas, cámaras. Medidores, y varios elementos técnicos que se
buscaron para el montaje final.
El rodaje. Llevaría una constante por parte del equipo al ser la primera vez que se convocaba a
una grabación para productos 3D fue necesario explicar y poner en práctica cada uno de los
elementos necesarios para la grabación justa de cada escena, después de varios procesos de
prueba se seleccionaron las escenas que formarían parte del proyecto siendo presurosos por el
tiempo.
104
3- LA PELICULA ANIMADA, REALIZACION
Séptima etapa. El proceso de digitación llevaría varias horas y días donde cada imagen fue
descompuesta en secuencia de fotogramas tratados con un programa para desentrelazado de
imagen que permitía ganar mayor calidad en líneas de pixeles base general del montaje visual
tridimensional. El siguiente proceso a tener en cuenta fue la sincronización de la imagen con
los parámetros digitales para poder llegar a este punto se tomó en consideración las
probabilidades de varios programas usados comúnmente en el cine, en el penúltimo paso se
sincronizo la escena con los parámetros e las capas virtuales para permitir el montaje de los
elementos 3D. En el último proceso se crearon los elementales 3d conjuntamente con la
escena para finalizar con el proceso de Tracker se probó con un personaje animado para que la
sincronización fuera exacta.
Octava etapa: el montaje tridimensional llevo tiempo pero su resultado era el esperado, a esta
etapa se lo considera totalmente visual, los resultantes son más que complejos de explicar, la
banda sonora debía ser simple por consideración del tiempo, la edición y el montaje final no
tuvieron gran dificultad sin embargo. Al momento de programar el proyecto como un sistema
multimedia los programadores llevaron más tiempo de lo previsto obligando a disminuir el
tiempo final y los recursos para la depuración del proyecto.
Novena etapa. El producto terminado con el tiempo a la mano, el proyecto llega a su término,
comprobando que con pocos recursos se logra una producción digital con elementos digitales
dejando un precedente para la carrera de comunicación social y la ciudad de Cuenca
denominándolo así el primer proyecto de animación y efectos visuales que convocó varias
técnicas de animación digital, para explicar la básica del proceso cinematográfico para la
producción de películas de fantasía y efectos visuales.
Para este punto solo resta manifestar que la producción digital tipo cine es posible en el
Ecuador y en un medio local, que los recursos para alcanzar una calidad cinematográfica
pueden ser solventados con varias técnica aunque es más que importante sobrescribir cada
una de las etapas de producción que permitan a los jóvenes aprendices tener una visión
completa de cada detalle que implica la producción visual y de ese modo crear escuelas o
métodos de enseñanza que alcancen a las escuelas internacionales y permitan estar a la
vanguardia de mundo digital.
105
Conclusión:
Con esta experiencia y como productor de efectos especiales computarizados tengo que
resaltar la necesidad de actualizar todo un sistema audio visual de nuestra localidad para
poder compensar la velocidad como la tecnología y los medios audios visuales crean
programas, proyectos y series con contenido digital tridimensional.
Estos componentes visuales son atractivos visualmente pero sin descuidar el contenido y la
calidad del guión el futuro de los productos para televisión y cine Ecuatoriano recaen en la
necesidad del aprendizaje de nuevas tecnologías o en la actualización de los centros de
aprendizaje.
Sin embargó con los pocos recursos que se contó para este proyecto logro rescatar el hecho
que si existen un gran número de personas que día a día busca cruzar esa brecha romper con
la palabra imposible dejando a lado las limitaciones y decir, que se puede llegar a formar parte
de esta nueva era digital.
Espero que este logro, y el propósito esencial de este proyecto. Que es de brindar los
elementos generales y mostrar el inicio del camino para los interesados en el mundo 3D y la
animación. Se alcanzara justamente.
Y espero con muchas ansias a la persona que retome este proyecto lo perfeccione y anexe su
historia a este proceso que ya por si es gigante para ser explicado tan generalmente como lo
he hecho.
El siguiente amigo o amiga debe resaltar como más detalle las técnicas digitales de animación
y así completar con cada uno de los elementos que no han sido tratados en este proyecto, por
mi parte me despido esperando que este aporte haya generado nuevas posibilidades de
aprendizaje y así como subsigo con el trabajo de otros compañeros de la universidad existan
otros compañeros que rellenen estos espacios que por falta de apoyo educativo no han sido
alcanzados con la precisión y la importancia necesaria.
106
Bibliografía:
1. Paul Wells. Fundamentos de la animación 1° edición, Editorial Parramón
enero 2007 titulo original The Fundamentals of animation escrito por
Paul Wells Traducción Melissa Arcos empresa del Grupo Editorial
Norma de América Latina Barcelona España.
4. “José Gebe”. Enciclopedia Océano Historia del cine 2° Edición 2007 temario
Carlos Dispe Dirección de escena Dirección y Producción José Abidal
8. KINGDONS The Art of Walt disney: From Mickey mouse to magic, Nueva York
editorial Portland house (finch C1988,).
13. RAMOSY Jesús, MARIMÓN Joan. Diccionario del guión Audiovisual Océano
AMBER Editorial Océano SL. Barcelona 2002
107
16. WELLS Paúl Fundamentos de la animación editorial Parramón 1° edición enero
2007
17. MORAL Pablo resumen conjunto con Historia de los efectos especiales
Render Aut Magazine Vol. 6
18. MORAL Pablo del historia de l cine y los FX r :1° Edicion Render Out
2007 [Link]
22. SUTTON Magen SEMINARIO 2008 (Animatión Master Class , , producido por
The Animatior´s Survival, Kit / Animated 1998 Tomo uno en video. productor y
director I Magen Sutton Animation Master Class
30. NEWTEK el desarrollo digital para cine mas información sobre el programa en
[Link] pagina oficial
31. KONIGSBERG Ira Y PÉREZ Enrique Herrando Diccionario técnico de cine Escrito
por fondo y forma concepto de cine Editorial Akal edición 2010
108
Anexo. DVD contenidos:
Autor
Jorge Isaac Cajas
Colaboración
José Robayo ( Robayo estudios). (España)
Capítulos:
Introducción
Capítulo 1 los elementos tridimensionales historia y resumen
Capítulo 2 los proyectos 3D el trackeo y efectos
Capítulo 3 el trackeo preparación de una escena y captura de imagen para calculo 3D
Capítulo 4 el montaje 3d la exportación a una escena en Cinema 4D ventajas de
Boujou.
109
Capítulo final Consejos Conceptos y temas de investigación.
Anexos
Preparación de una escena Robayo Estudios.
Resumen y consejos Doctor Who resumen y edición Jorge Cajas
110