Masterclass con Scott Henderson
[Link]/wp/2011/09/masterclass-con-scott-hendersson
Javier Montero 07/09/2011
Hace tres años tuve la oportunidad de compartir un par de días con Scott Henderson durante una
masterclass que impartió en el marco del Festival de Guitarra de Córdoba. Hoy, revisando viejos archivos
históricos, me he encontrado, por casualidad, con unos apuntes que registré del evento y que he creído que
pueden ser de utilidad para otros guitarristas interesados en mejorar.
Lo que figura de aquí al final del artículo es una transcripción exacta de las notas que tomé en su
momento…
Córdoba, 5 y 6 de julio de 2008
Indico a continuación algunos puntos que he seleccionado entre lo mucho que se habló en la masterclass.
Comencé rompiendo el hielo preguntándole sobre la importancia o no de disponer de un buen bagaje de
licks a la hora de improvisar. Contestó que era algo esencial, y muy particularmente cuando se está
empezando. La mayoría de lo que él toca son licks, o bien “prestados” de otros o creados por él mismo.
Distinguía entre dos tipos: aquellos licks que ya tenía bien asimilados y aquellos que aún estaban en
período de maduración hasta que estuvieran listos para ser utilizados. Particularmente, cuando se toca
rápido es muy difícil crear cosas nuevas y es necesario tener los recursos propios bien organizados.
Destacó la importancia de no nutrirse excesivamente de un solo músico, bajo el riesgo de sonar como él y
recomendó ampliar nuestras miras hacia trompetistas, saxofonistas, etc…
El tema de la transcripción fue recurrente en toda la jornada. Más adelante, cuando se le preguntó por un
consejo para sacar el máximo provecho a nuestro tiempo de aprendizaje, volvió a insistir en la transcripción.
Sugirió que trabajásemos una nueva forma de escuchar música pensando en qué podíamos “robar” de ella
para ponernos a transcribir a continuación.
Otro punto sobre el que incidió en especial fue la importancia de conocer nuestro instrumento. Comentó que
era inaceptable para un músico no saber cómo suenan las notas de su instrumento y que era algo que se
evidenciaba particularmente en los guitarristas, tan acostumbrados a patrones visuales. Recomendó pensar
en la guitarra como quien tiene seis pianos ante sí.
También fue muy claro sobre la necesidad de comprender muy bien la relación que mantiene la melodía con
la armonía, y sugirió varios ejercicios para trabajar esto:
1/3
– Eligiendo una cuerda y una nota de partida alguien sugiría un acorde de una especie determinada. El
objetivo era buscar la nota más próxima perteneciente a ese acorde y moverse a ella. No se debían dar
saltos de más de un tono de amplitud. Luego se elegía otro acorde de la misma especie y se procedía del
mismo modo, indicando siempre el intervalo de la nota elegida referente a la fundamental del acorde.
– Definió este ejercicio como “¿Me quedo o me voy?”. Con una nota de partida sobre la primera cuerda, por
ejemplo, alguien hacía sonar una progresión armónica y el tenía que cuestionarse sobre cada acorde si
mantenerse en esa nota o saltar hacia una nota próxima de no más de un tono de amplitud y que guardase
relación con el acorde en cuestión. Recorría el mástil ascendente y descendentemente, destacando las
melodías interesantes que se formaban en su recorrido.
– El “cumpleaños feliz”: se trataba de utilizar una melodía conocida y colocarla sobre una armonía
determinada, como la de un estándar de jazz, por ejemplo. La regla era que había que mantener siempre el
“contorno” de la melodía. Naturalmente, algunas notas debían variar mínimamente para poder adaptarse a
esa armonía, pero siempre respetando el contorno. Realizó el ejemplo, además de con el cumpleaños feliz,
con el tema de Beatles “Yesterday” sobre la armonía de “Blue in green”.
Sobre escalas favoritas incidió mucho en la escala menor melódica y sus distintos modos, ilustrándola con
numerosos ejemplos. A la pregunta sobre el modo de utilizarla en un blues indicó que, dada la naturaleza de
los acordes que constituían un blues, las dos únicos modos recomendados eran el lidio dominante y la
alterada de jazz.
La escala disminuida también mereció especial atención con numerosos ejemplos.
Relacionado con estas dos escalas, mostró un ejemplo de resolución de un acorde alterado. Imaginemos un
G7alt resolviendo a Cm. En este caso sugiría Ab menor melódica. Si la resolución se producía sobre C
mayor, empleaba G disminuida.
A la pregunta de si podían utilizarse escalas pentatónicas para improvisar en jazz respondió
afirmativamente y realizó el siguiente ejemplo: sobre la progresión II – V – I – VI en la tonalidad de Do
mayor empleó, sobre cada acorde las escalas Am, Bbm, Bm y Cm pentatónicas, respectivamente. Matizó
que la clave era localizar buenas notas de paso y desarrollar un buen fraseo.
Hizo mucho hincapié a lo largo de la sesión sobre este concepto, la importancia de un buen fraseo. Ilustró
un ejemplo tocando un semitono por encima de la escala esperada mostrando como con un fraseo
adecuado se obtenía un resultado interesante.
A propósito de todo esto se le preguntó cuándo se debía “tocar dentro” y cuando se podía “tocar fuera”. No
había respuestas generales e indicó que dependía mucho del tema en cuestión, de lo que quisiéramos
hacer con él y del efecto que pretendiésemos provocar en la audiencia.
Me pareció interesante su sistema teórico de acordes basado en los modos de la escala menor melódica.
La idea que subyace es que un mismo “voicing” puede referirse a acordes de distintos tipos en función de la
nota fundamental con que se relacione.
2/3
Por ejemplo, supongamos la siguiente voicing sobre el séptimo traste:
x x 10 9 7 7
Dependiendo de cuál consideremos que sea la fundamental, este acorde puede ser concebido como
Cmaj7(#11), Am6(9), D13, Ab7(alt) o F#m7(b5).
Nos invitó a que investigáramos con nuestras propias voicings.
Sobre su método de composición particular, indicó que prefería partir con una base rítmica de batería que el
mismo desarrollaba y dejaba sonar mientras se le iban sugiriendo distintas melodías. Nada de acordes en
este momento, pues le restaban libertad. Sólo después de haber escrito un primer borrador de la melodía
metía la armonía que, a su vez, provocaba nuevos ajustes en la melodía. Todo interacciona con todo.
Dio algunos consejos también encaminados a ayudar a perder el miedo escénico en las actuaciones. Si
vemos una chica guapa en la primera fila o localizamos a alguien que se ve que está disfrutando del
concierto, es preferible que centremos nuestra atención allí y toquemos como si tocáramos sólo para ellos
en vez de mirar a los de gesto dudoso. Reconoció que en los comienzos de su trayectoria se mostraba
bastante nervioso, pero que los nervios fueron desapareciendo conforme vio claro que no tenía nada que
demostrar a nadie.
Si tuviera que resumir la masterclass en una única idea me quedaría indudablemente con la siguiente
palabra: TRANSCRIBIR
En definitiva, compartir unas cuantas horas con alguien de la talla de Scott Henderson, mostrándonos de
una manera tan cercana como detrás de un músico de talento hay una enorme cantidad de trabajo y
estudio, ha sido una experiencia reveladora, impactante y altamente motivante.
—
Javier Montero
3/3